说起影史上一镜到底的电影,除了艺术家安迪·沃霍尔的《帝国大厦》外,很多影迷第一时间想到的经典之作应该是索科洛夫的《俄罗斯方舟》,短短100分钟内,穿越俄国两百多年的历史,并且实打实地仅仅是用一个镜头调度出来的,相当厉害。
亚历山大·索科洛夫《俄罗斯方舟》但纵观百年光影,像《俄罗斯方舟》这么出名的“一镜到底”其实并不多,毕竟很少有导演能够一次就拍成功,而假如要反复NG重拍,所耗费的精力与财力都无可估量。
也正因此,某些不像索科洛夫那么“较真”的导演,也会尝试用组接的方式“伪造”所谓的一镜到底。
比如冈萨雷斯·伊纳里多的《鸟人》,看似一镜到底,其实中间有16个剪辑点;再比如希区柯克的《夺魂索》,其实是十个镜头组成的;还有贝拉·塔尔的《麦克白》,是由两个镜头构成。
亚历桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里多《鸟人》
阿尔弗雷德·希区柯克《夺魂索》当然,近些年也不乏敢于挑战“一镜到底”的勇士,会偶尔站出来。
比如德国导演塞巴斯蒂安·席佩尔,就曾在2015年拍了部一镜到底长达138分钟的《维多利亚》,拍了三次才成功。
比如日本导演三谷幸喜的《大空港2013》,则以100分钟的一镜到底牵引出整个机场的人生百态。
塞巴斯蒂安·席佩尔《维多利亚》
三谷幸喜《大空港2013》当然,可能很多人还会提到毕赣导演《路边野餐》中的42分钟长镜头,或者《地球最后的夜晚》中长达1小时的长镜头。
但因为这两部都并非一镜到底,在此就不展开了。
而今天我们要深聊的这部电影,来自非常年轻的日本新生代导演松居大悟。
这部新近出炉的日影《冰与雨声》(后改为:冰淇淋与雨声),最初吸引我的便是“74分钟一镜到底”这个技术性噱头。
有颜又有才的松居大悟导演放进影史序列看,74分钟一镜到底可能并不算什么;影片真正闪光之处,还在于那些排演时刻迸发的灵魂火花,虽为日式中二热血,也难免让我想念约翰·卡萨维茨的临场魔力。
而影片中某句歌词也令我一直记忆犹新:“看不到我的未来,我终于松了口气;因为未来平庸到让人反胃。
”
作者| 松原公号| 看电影看到死前阵子,北京温度骤降还下了雨。
在这样的天气里跑去电影资料馆看《冰与雨声》(后改为:冰淇淋与雨声)倒也很衬这个题目。
抱着这样的想法,我满怀期待进了场。
之前,看本片导演松居大悟编剧并执导的《Byplayers》颇感惊艳,也有所耳闻导演前作《安昙春子下落不明》因为较为大胆创新的手法、而收到褒贬不一的各种评价。
《安昙春子下落不明》而今年这部《冰与雨声》则是以74分钟一镜到底的拍摄手法和打破虚实界限的华丽青春群像主题深深吸引住了我。
悄悄观察影厅其他观众,我猜或许大家也都是如此吧?
资料馆的大厅都没有坐得很满,而观众大多数也很年轻,大家几乎表现得像是来见一个朋友一般。
松居大悟的才气也确实在这部电影中展现得淋漓尽致。
正如导演自己在映后的对谈中所言,《冰与雨声》并不太能够被定义为到底是怎么样的电影,而是处在某种“中间状态”,因其模糊了现实与虚拟、电影与戏剧,甚至观众与银幕的诸多边界;然而,也正因如此,这部电影才有了自己的迷人之处,也即成为导演本人想要探求的某种真实。
影片《冰与雨声》展现了热爱戏剧的少年少女为了一次演出努力练习、却在最后被告知演出取消,因而奋起反抗的故事。
在这些年轻人的生活里,戏剧是一件随时可能发生的事情——随时都能进入故事,随时都能进入表演状态。
导演通过画幅的改变,暗示我们什么是在电影中的现实里发生的事,什么是在电影中的戏剧里发生的事。
而我们年轻的主人公们就在戏剧和现实中肆意穿梭,串联起既是现实又是戏剧的双重剧情,推动两个不同故事共同发展。
此外,还有不经意间就会出现的主人公对着镜头喃喃自语的画面,既是展现内心独白,又像是和观众对话。
整部电影的氛围相当自由却不至于令人费解,仿佛是一次对自己中学时代的回忆,相当轻快。
事实上对我来说,在观影过程中能感受到的是三重时空的同时存在。
所谓三重时空,一重是我本人所处的现实,一重是电影中主人公们所处的时空,一重是电影中的戏剧时空;三重时空交相呼应,形成奇妙的观影体验。
在画幅伸展缩放之间,电影中的少年少女直视镜头喃喃自语之时,现实和虚拟的边界就被淡化了。
由此更进一步,甚至观众和银幕的边界也是被淡化的。
假如当天在电影资料馆坐得足够靠前,那么在电影的最后那个场景中——镜头对准站在舞台上的少年少女们,前景是空无一人的座位,简直会产生此刻就坐在空旷的下北泽小剧场中的错觉,正看着舞台上的这群年轻人——多么微妙的感受!
电影作品中不缺少一镜到底的经典先例,而在这74分钟之中,导演却很好地利用长镜头发挥了电影的特质,在镜头的停滞和字幕的提示之间完成时空转换。
长镜头跟随演员,在演出开始前的狭小公寓中来回游走,或旋转,或停留,以此展现演出开始前不同时段主人公们不同的行为与相异的心境。
或者说可以这么理解,在演出最终开始之前,主人公们的日常就是不停地重复排练戏剧的各个部分,在每个时间节点导演截取的只是一种“横截面”,但这种“横截面”却能因其相似性而互相连接,然后再用这个长镜头的“容器”将其装载。
不得不说,还是挺有想法的。
而《冰与雨声》中的戏剧特质,除了主人公们突然地进入表演状态之外,也展现于担当配乐的MOROHA中。
这个只有两个人的音乐组合,包括了负责说唱部分的Afro和负责吉他的UK,在《冰与雨声》中担任了类似于戏剧中“歌队”的角色。
自戏剧诞生以来,歌队就在其中担任着叙事和抒情的双重功能,比如提示情节、暗示命运。
《冰与雨声》中的MOROHA也是如此,用他们一贯以来那种宣泄似的歌声告白主人公们内心理想受挫的愤懑和不知去向何方的迷茫。
从片头开始,导演让MOROHA时不时于电影中出现甚至可以与主人公互动,运用他们的歌声在影片情绪浓烈之处加以渲染,Afro的诉说也与主人公们抗争的心境相得益彰。
电影中加入诸多具有戏剧特质的重要元素,同时又不舍弃电影调度本身在时空转接上的优势,因此在整部《冰与雨声》之中,电影和戏剧的边界也是不甚分明的。
因此,在这两个层面上,《冰与雨声》所展现的就是那一种“中间状态”——模糊了现实与虚拟,也模糊了电影与戏剧。
然而,电影的感情却是再分明不过了,那种似曾相识的少年心气。
因为戏剧是唯一的寄托,所以失去了戏剧就不知道再有什么可以热爱的了,所以不甘心呀,不甘心向往的远方就这么被剥夺了,所以冒着被赶出去、被斥责甚至承担可怕后果的危险,也要溜进剧场,所以就算台下观众席空无一人也要开始表演,因为失去这个就一无所有了。
松居大悟导演在映后说这是由真实的故事改编而来的,这些孩子是真的因为原定的戏剧表演取消了,才会有这部电影作为替代——而松居大悟本人也在电影中“真实地”扮演了戏剧导演的角色。
而在真正的现实中,这些演员也正是怀着对戏剧和表演的热爱才会聚到一起——差不多都是高中生的样子,没有事务所甚至没有正式表演的经历,其中一位还是从大阪来到东京下北泽,甚至做好了要是不成功就坐夜班巴士回去的打算。
也难怪这部电影中的感情会如此真实——这也是虚实之间的又一次互相映衬啊。
电影的背景所在地下北泽,是东京新兴的流行文化区域,也以诸多剧场著称。
不少著名演员就是在此完成了自己人生的首次登台亮相,也是许多热爱戏剧的年轻人寄托梦想的地方。
忍不住会想在《冰与雨声》背后的下北泽,还会有多少类似的年轻人,怀着相同的少年心气,在此奋力一搏呢?
从电影中的青春群像到电影背后,最终又回到电影中,这正是《冰与雨声》构造的“中间状态”的迷人之处。
不过直到映后,我才知道自己一直以来都意会错了《冰与雨声》的含义。
用松居大悟导演的话说,雨声就好像剧场里的掌声,而“冰”事实上应该被翻译为“冰淇淋”,是把他带回到现实中的事物。
将这两种物件并置,正如电影和电影之外的同构,作为题目真是太好了。
能在影院体会到这种模糊诸多边界的“中间状态”,也真是太好了。
本文原标题:被模糊的边界与真实的少年心气——《冰与雨声》及其展现的“中间状态”作者| 松原;公号| 看电影看到死编辑| 骑屋顶少年;转载请注明出处
合作投稿 |[email protected];微信 | kdykds
本来写完《塔巴德魔神》就准备睡觉的,谁知道鬼使神差看了《冰淇淋与雨声》,喜欢的不得了。
看完电影是凌晨四点半,查了一下资料,才知道《安昙子下落不明》,也是出自导演松居大悟之手。
要说《冰淇淋与雨声》的惊艳之处,在于一镜到底的拍摄手法,以及自由切换的时间空间,整部电影可以说拍的很有力量。
无论是抱着话筒傻说唱的MOROHA,还是演员森田想努力追逐的独白,都表现的很有力量。
但是不足之处,也就在于这些很有力量的东西,打破了电影平缓叙事的灵活性,使得这部分的处理看起来很尴尬。
就像是油腻大胡子大叔,穿着紧绷绷的女仆装高喊自由一般。
电影的故事很简单,开头就给出来了:2017年3月,小镇即将上演一出舞台剧。
出演的是通过试镜选出来的少男少女,但是因为售票状况不佳,舞台剧的演出被取消了。
以森田想为代表的少男少女们,为了实现梦想,冲破了重重阻挠最终站上了空无一人的舞台。
电影的时间一共七十四分钟,在这七十四分钟里,分为现实和话剧排练两条线。
现实部分分别为正式演出一个月前、正式演出三周前、正式演出两周前、正式演出一周前、正式演出两天前、演出当天以及演出前一小时。
话剧内容以排练的形式穿插存在于这七段现实中。
话剧的内容也很有意思,想从小的朋友怜子要离开小镇去远方发展,送怜子离开的时候,想伙同怜子杀掉了自己的男友伟登。
而与此同时,想的母亲也即将病逝,想一瞬间面对失去所有人的命运。
冰淇淋和雨声,很好的诠释了故事内外。
冰淇淋甜美而冰冷,而雨声暴躁却充满诗意,哪一个才是梦境?
哪一个才是现实?
或许根本就说不清楚,当话剧里的怜子要离开的时候,那是一种对生活的追逐,能够追逐生活的人,是拒绝平庸的。
就像想在话剧里杀了男友一样,就像现实中不愿意接受话剧停演的结果。
无论是现实还是话剧,要表达的东西,在本质上都是一样的,就是不想向命运妥协。
然而,当演员们站上舞台的时候,面对的却是空无一人的观众席,这就是现实。
话剧中也是一样,虽然杀死了龌龊的男友,但是想最终要面对的,还是警察的调查,伟登父母的责难。
讨厌的母亲即将死去,迎面而来艰苦生活又成了要面对的压力。
哪一个是好?
哪一个又是坏呢?
其实都不重要,就像导演在开头说的,故事的开端是朋友要搬离小镇,讲述的是痛苦的回忆和人物的挣扎,故事的情节并不重要,想要描绘的是几个人在舞台上的生活,所以六个人使用本名出演。
电影里的松居导演就是松居大悟本人,他所说的故事情节,既包含了话剧的故事情节,也包含电影本身的故事情节。
情节是次要的,最主要的是把青春期人物复杂的情感真实的表达出来。
开头是故事和话剧的重叠,结尾其实也是,六人站在舞台上的宣言,不仅仅是针对那个话剧的,更像是电影本身的呐喊。
moroha在开头念道“时间解决一切,无论是失恋、屈辱、或是后悔,所以我只是吃喝拉撒,然而我为什么你为什么还是要拼命的抓住这份稍纵即逝的情感?
”在结尾的时候,MOROHA喊出了类似的话,只是说“时间会解决一切,这样本来就可以了,为什么我还放不下,那些再坏再不堪的垃圾都是我的一部分,还给我。
” MOROHA喊出的话,其实就是青春本身,丢掉了就再也回不来的本身。
当我们身在青春的时候,特别不在乎。
而当青春走了,却又那么不舍。
就像《就这样,我们把金鱼放入了泳池》里最后的旁白:最后,一切都没有改变;最后,我们的所作所为毫无意义;但是最后,她们唱道:“来吧,轻轻吻我吧,一边凝望大海与天空,我爱你,此时此刻我活着……”这就是青春,明知道什么都改变不了,但是还是要去改变,只因为,我活着。
就像这部电影一样,生硬尴尬中二病,不过就像是热烈的烟火,很快就会消散,但是,这就是青春。
我相信,这就是大多数人喜欢这部电影的原因。
虽然他们注定会消失,那又有什么关系呢?
那种,迷茫,又忧伤的东西。
《听说桐岛要退部》8.0①发现两部电影或迥异或相似,倒也生搬硬套能说出点关联,偷懒的想法冒出来,就干脆凑一块写了。
《冰》是74分钟的一镜到底,绵延好几周、转换多个场景的时与空,都被一个镜头串到了一起。
《听》从不同视角观察同一时空的相同事件,是错综复杂的一张网。
在观看《冰》时,观众是全程的参与者,始终保持在中二热血的亢奋中。
而在观看《听》时,我们更多是冷静的旁观者,只在结局的阳台上,小小地中二一会。
《冰》的一切目的都是为了一场早已被取消的演出,而《听》里面所有兜兜转转,都是为了一个注定不会出现的人。
他们讲的都是,疼痛的青春。
②《冰》是一部评论两极分化的电影,那么,如何测试你与这部电影的相性呢?
打开音乐软件搜索日本乐队「MOROHA」,听上一会儿,要是没有翻着白眼赶紧关掉,反而津津有味的话,说不定,你会喜欢这部电影的。
③常见的青春片总有少年升学或是转校生忽然到来,于是旧秩序失衡,各种纷争。
《听》反其道而行之,金字塔顶端的风云人物忽然说要离开,所有人于是主动或被动地被打扰,陷入无所适从。
一边是充分可信的微妙细节,一边是《等待戈多》似的荒谬主题,还真是,有意思的剧作。
20190409
「时间能解决一切 无论是失恋屈辱或是后悔 都能靠时间解决 所以我只是吃饭呼吸洗澡睡觉 仅此而已 然而 为什么我 为什么你还是 拼命想要抓住这份稍纵即逝的情感 为什么 为什么」「请不要因为失落而原谅自己 和只会苦恼的自己作斗争很无耻 这只是为了说服自己而做的样子吧 分析弱点做出总结 理应比昨天更进一步 为什么 是错觉 不如说是恰恰相反 我一步都没有向前 原地踏步 只有时间在流逝」「时间啊 时间可以解决一切 失恋屈辱后悔全都会在时间中得到解决 以前也是这样过来的 憎恨疼痛苦楚 甚至连有过的梦想 嫉妒过的对象 无法转交的思绪 时间都会一一解决 将之化为乌有 这样就可以了 这样就放下了 这样应该就好了 但是我还是不想这样 还是不愿这样 因为那些东西都是属于我的 因为再坏再不堪 也是我的一部分 还给我 还给我 让时间带走一切你甘心吗 还给我 都还给我」
【一篇非常个人向的影评+十级剧透】因为我特别喜欢《俄罗斯方舟》,所以我是冲着“一镜到底”的噱头来的,我觉得《冰淇淋与雨声》的创作风格十分先锋,尤其是歌队的个人诉说,加上剧本里所编排的剧情,按理来说连《恋爱的犀牛》都觉得吵闹的我应该不会喜欢这样的电影,但我也有过排戏被推掉的经历,也算感同身受了。
【主要内容】讲述六个通过试镜来排戏但戏被推了但仍坚持要演完话剧的故事。
【拍摄风格】运镜流畅,调度有序,时间线的转变十分巧妙,但是其实它的长镜头我觉得更多的还是炫技。
导演想赋予镜头技巧去表达的是虚与实间模糊的界限,所以导演有用画幅来提醒观众。
而对于长镜头,炫技之外的意义我想可能在于戏剧之中不存在蒙太奇,而电影所讲述的故事就是排戏。
【虚实难辨】虽然戏与真实之间有画幅的提醒,但是在剧中的戏里演员的名字就是在剧中的名字,而这也是真实演员的名字,可谓戏中戏中戏。
而且这幕戏不是在真正站上舞台才演给大家看,而是在排戏过程中展开对剧情的讲述,这种艺术形式更能表现他们对演戏和梦想的执着和认真。
还有结尾,六个人到剧院看到的有人替他们遏制工作人员且有很多观众,他们上台后,台下空无一人,却有着如同雨水打击在屋顶的声音。
森田想的几次在剧中说“我想这不是真的。
”这就是导演在模糊虚与实的界限,青春本来就是朦胧的。
【中间我要穿插两个小吐槽】1.戏的剧情,这种剧情我是观众我也不会去看:{第一幕}她的朋友怜子觉得这个小镇的生活好无聊要离开这,森田想把弟弟柚的随身听(可能误)送给了怜子。
男友伟登的深情表白。
{第二幕}柚找森田想要随身听,并且告诉姐姐妈妈已经奄奄一息了。
{第三幕}森田想一个人的独白、关于她与垂危的妈妈。
{第四幕}森田想让男友伟登在怜子走之前三个人一起3p并且和怜子一起杀死了伟登。
{第五幕}森田想跟好友红甘说如果伟登找到红甘就说森田想昨晚和红甘在一起。
红甘给森田想讲她和丈太朗去逛动物园的事。
{第六幕}柚告诉森田想妈妈死了。
{第七幕}森田想向丈太郎表白并且以自己母亲去世来博得同情。
2.当有人来说没有人买你们的戏所以不用演了的时候我好想建议他们录个NTLive,但是当我知道他们戏的完整剧情之后...【歌队的设置+结合剧情解读】这个最吵闹最先锋的存在,其实他(们)的7次出现都是对剧情起推进作用或者相互呼应的。
{一}“时间能解决一切,无论是失恋,屈辱或是后悔都能靠时间解决...为什么还是想要拼命抓住这份稍纵即逝的情感。
”就是与主旨、结尾的呼应:坚持梦想,不能放弃,即使无论做什么都不会有改变,但是就不能等时间来化解。
{二}“...说起来今天的聚会气氛超热烈...但我们真的很幸福了,有大大的梦想,有能谈论梦想的朋友...”就是在说一起坚持梦想的朋友嘛。
然后“...突然袭来的空虚感...那感觉也太糟了吧...我要出发了,居酒屋不是我生命的意义,还有不得不去实现的梦...”这个时候大家都围着一圈进行团建,这时候森田想是坐在大圈之外的一个突兀存在,她爬起来要离开这里去找柚对戏。
“现实艰难黑暗,但仍比想象耀眼...掀起革命,推翻黑暗。
”就是对接下来剧情走势的暗示。
{三}告诉大家戏演不了之后“2015年的富士摇滚节,是我没能触碰的大舞台。
”与戏不能演对应。
“...曾经追逐梦想,现在被梦想追赶...职场中的伦理道德比任何都真实。
”算是对现实和命运的自嘲了,提到了职场我感觉是要趁青春搏一把,坚持梦想,放弃就留到以后无法抵抗的时候再说吧。
“只要有梦想人生就会熠熠生辉,梦想不会来到你身边并实现,梦想只有努力追逐才会变成现实,是否能够实现并不重要。
”第一句让我想到《被嫌弃的松子的一生》里说的『小时候谁都以为自己的未来熠熠生辉,可长大后才发现没有一件事遂你的心愿』我感觉这种设置就是为了告诉大家,成人世界是复杂的,那时我们无法摆脱命运,可我们现在还年轻,还有机会反抗,应该坚持梦想。
{四}“请不要因为失落而原谅自己,和只会苦恼的自己做斗争很无耻...分析弱点,做出总结,理应比昨天更进一步,我一步都没有向前,原地踏步,只有时间在流逝。
”反抗不反抗,时间都在走,与其和自己斗争不如和命运斗争。
{五}“班会上竞选班长,毛遂自荐的我,输给了朋友举荐的对手,现在还记得全班向我投来的嘲笑眼光。
如果你也是这样一群人,请你们继续用这样的眼神来看他们吧。
”接下来讲的就是他们反抗的故事,我觉得这里和《他其实没那么喜欢你》的开头有着异曲同工之妙,都是对旁人的讽刺,这里就是讽刺那些自己没有能力却还去嘲笑那些失败但却是勇敢者的人。
{六}“好感激你们能有幸听到我们的诉说,我们是抱着敢说出这样的话的心情来登台的。
”这应该是一段歌队在演出前的报幕,接下来就是演员上台,空空如也的观众席,却有如雨水击打屋顶似的掌声。
{七}“...即便如此,拼上一生一次的生命,活出生命色彩...时间会浇灭一切,唯有热情不会改变。
无论做什么的都不会改变,虽然时间会化解一切,但是我不想这样,那些都是我的,再不堪也是我的,还给我。
”无论做什么都不会改变是《牯岭街少年杀人事件》,而同样作为青春片的《冰与雨声》就是想告诉我们要反抗吧,但是全片都在讲这个又略显单薄。
【一些个人向的感受】我觉得我和森田想在她的第二层身份(现实的演员森田想是第一层,剧中的森田想是第二层,戏中的森田想是第三层)是有共鸣的。
我在为学校的戏剧节选送节目时排了一部改编自中国唱诗班的短片《相思》为话剧,与《麦克白》竞争,我们的话剧被推掉了,当时也是非常不甘心,甚至还在课堂上与对方剧组起冲突。
因为我是组织者,尽管他们也很爱这部戏很尽责,我但对于这个话剧的心血肯定是多于其他同学,而这部戏就是以森田想为中心的,所以我觉得森田想在这个团队中的地位是与我在我这边是一样的,所以她会在别人团建的时候因为责任感偷偷跑去排戏,但又会享受集体的美好和大家一起party。
不过我的反抗适可而止了,她们的这股劲儿挺令我羡慕的,所以接下来的挑战,趁我还年轻就不要轻言放弃了吧!
个人公众号『千禧放映室』欢迎来玩~
从拍摄手法、场景搭建和服化道上看,《冰淇淋与雨声》是继拉斯冯提尔的《狗镇》之后再一次颠覆我的影片!
《狗镇》是用线条、人造光和极简道具来拍摄,而《冰》连这些都彻底抛弃了,手持镜头下,演员们穿着自己的衣服,用粗糙的道具和身边的物品随时随地就开始表演,他们只要一开口说台词就自动进入戏里,自带BGM。
影片的背景音乐是Moroha乐队,一个弹琴一个扯着嗓子说rap,竟然很有日本武士的风范,他们就像《兰戈》里面的猫头鹰乐队,如空气般存在,唱出人物内心爆发的情感。
与同样是戏中戏的影片《法国中尉的女人》相比,《冰》对“现实”和戏切换方法更胜一筹并且有内在的逻辑。
一开始还能从演员捧剧本和导演指令来区分“现实”和戏,但是随着时间的流逝,演员也在成长,台词更熟稔,演技更精进,最后只能通过画面比例的切换来区别,因为“现实”的人物情感已经和戏里人物完全同步。
再加上演员就用本名演出,所以有时候看得入神,甚至注意不到画面的变化。
当他们正式换上戏服站在台上准备演出时,影片却停在了此刻,谢幕了,因为大家都知道演员们的火候已经到了,他们会演得很成功,毋庸置疑。
影片还有一个出彩的地方,即对“现实”时间的艺术处理,同一个镜头下,演着演着就自动过渡到了几天之后,这种根据人物心情而不是根据场景变换来交代时间流逝的方法很让人着迷,因为这一点,整部影片真正做到了一镜到底!!
影:背景
心:好无聊啊,大部分时候的人都是无聊的,你有的时候曲意逢迎的时候,忙忙碌碌的消灭日程表的时候也是无聊的。
的人都是无聊的,你有的时候曲意逢迎的时候,忙忙碌碌的消灭日程表的时候也是无聊的。
心:这个角度看怎么说吧,有的时候,你热爱的一切和现实比起来似乎真的得不到任何救赎。
红:毒舌。
影:真实和虚拟通过镜头的风格去交替进行。
4:3再到16:9心:这个角度看怎么说吧,有的时候,你热爱的一切和现实比起来似乎真的得不到任何救赎。
红:毒舌。
影:真实和虚拟通过镜头的风格去交替进行。
4:3再到16:9
影:这片子还厉害在三个层次。
一个是音乐世界,一个是电影世界,一个是戏外真实世界。
红女:善变的青春期,对音乐看法的转变。
影:这片子还厉害在三个层次。
一个是音乐世界,一个是电影世界,一个是戏外真实世界。
红女:善变的青春期,对音乐看法的转变。
心:每一个醉酒的夜晚。
喝大的刹那不就是这样吗,寒风中,登上了一辆驶向家里的出租车。
所有的欢声笑语都留在了宿醉温暖的房间里。
歌手:很用力的唱。
影:这一幕他们兴奋的跳起了踢踏舞,灵魂在一刹那得到释放。
舞蹈和音乐总是离灵魂那么近。
影:中间很多时间上的重合,有点像口香糖,咀嚼的时间长了之后,可以很快的把故事粘在一起。
让人忘了咀嚼他的时间。
时间越来越近,离最终上舞台。
歌手:这大哥的歌词如诗,唱作的方式与其说是说唱,不如说是朗诵和嘶吼,把所有歌词连唱带说的吼出来。
焦晃的米粒,飘摇玉碎的电影梦想 音乐已死的感慨。
后悔的泪水,懂的人能懂就好。
影: 演不成了这部戏,由于一些原因。
但是,他们依然有我执着,坚持要演下去,哪怕是自演自话的方式。
所以就有了三个人躺在地上演话剧的情景 心: 没有逻辑的台词,但是充满情绪和荷尔蒙的,激情的,青春的内心独白,构成了大段的对白。
你看到了所有漂浮在脑海中的情绪,惧怕未来,无意义,死亡
点题
改过(接上),又什么也改不了,挣扎却没有结果。
孤独,害怕,不甘心,三角恋,只是想做一个三明治。
心:我们每个人都是个性不一的小宇宙。
所以,走进每个人的内心吧,你我都是地狱啊。
心:自不量力的话,又能怎样?喜欢举手被嘲笑的段子。
痕迹很深刻,在很多人可能只是停留在无谓的嘲笑。
而我搞不好会记一辈子。
所谓青春文学啊,不就停留在诗意中么
心:突兀到可怕,你跟一个忘记了自己的青年,童年的大叔讲小宇宙的问题,他是不会理解的,因为他关注的是流程,结果,任务,让步,妥协一份工作。
而青春的你们关注的是自我,情绪,无处抒发的荷尔蒙。
这一段对比也是很经典的。
影:一部靠台词成起来的电影。
台词的进化,也就是成熟的进化。
从尊重个性,到超然与个性的个性,超验,敏感,智慧,发现个性的渺小的时候,这是导演想要的东西爆炸的地方。
影:他们被拒绝登台,因为个性言论被轰走,但是他们执着于寻找一个出口,一次登台的机会。
所以,向现实发起挑战吧。
小胖子:随遇而安的性格,可以说是一种成熟吧。
可是能有这么牛逼的经历的时候,我还能说什么呢?当然是喜欢啦,喜欢这样一种发疯的,热血的青春。
心:我就是要站在外面的角度吐槽一下自己的电影,他就是什么也改变不了啊。
没办法。
所有形而上的东西,情怀啊,青春啊,都是狗屎啦。
心:但是这个东西却是可以燃烧,确实可以成为星空中璀璨的烟火,燃烧整个世界,然后依照记忆的形式被保存下来。
时间,可以解决一切,其实就是,时间可以验证一切,你信的,你不信的,有结果的或者没有结果的,都会被时间筛选下来。
留下来的搞不好就是,在最值青春的时候,拍了一场没有人看的话剧
时间带走一切
最后,入诗般的提到了飞逝的时间,要留下来所有应该留下的。
这一段回忆,这一段形而上的记忆,太宝贵了,黏连着的青春和一切事件,委屈都是异常的宝贵,不能丢,不能消失,请都留下来吧。
最佳的年龄。
好,停!
看后才知其噱头是一镜到底...但影响不大, 结构形式本身才是此片精髓——正是冰淇淋和雨声这两个元素所抛出的边界问题:哪些是电影真实?
怎么把观众现实A、电影现实B、电影中的舞台剧剧情C混合起来,让电影游离于真假之间?
第一步使用真实故事作为背景(确有一组取消演出的青少年/宣传噱头?
)及一部来自Simon Stephens的好话剧Morning,使用演员的真实名字、导演的出镜带来一定程度纪录片的效果;加上一镜到底来强调真实感、让排练穿插在B现实中(顺便讲完C剧本故事并以此映衬B时空的青春情绪)、让旁白般的配乐表演适时出现在B与C时空中并时不时对A发言;最后用话剧Morning即C时空的节奏和情绪置换B的,完成对A观众的情绪控制。
放在建筑学视角而言,就是一部拥有所谓“现象学透明性”且颇有构成主义色彩的电影,也可以说是赋格的思维,其一切组织的核心都是构成,通过不同层面的构成带来情绪节奏的张力,内容的表达则可遇不可求(于这部电影就是无关紧要了),正如导演开头就借自己口告诉观众“故事情节没那么重要”。
就此方面而言,电影是相当成功的。
然而一切美好的所谓“中间状态”的模糊都被哪天熬夜熬抽了脑子的导演给用画蛇添足的遮幅给大大减弱了…关于中间状态还有一点,此片one cut下的转场的时间是跳跃式的,一方面竟意外带来B时空层面很不错的角色情绪的连续性,但同时又有种蒙太奇感——于是就此而言中间性有点Dilemma了:为强调真实性而一镜到底,但时间跳跃带来蒙太奇的感受,又减弱了那为一镜到底而努力的意义…总之一镜到底的宣传效果大于电影意义,不过谁不想点亮稀有成就“one cut导演”呢。
电影对Simon Stephens 的Morning的改编就保留原作的意义而言相当成功,几可说是同人作了;但并不符合电影改编的目的。
原剧本简介如下,翻谷歌前两页,唯莱比锡剧场的介绍最佳:„Nichts wird irgendwas ändern.“ Als Teenager in einer durchschnittlichen Vorstadt, die Mutter krank, der kleine Bruder nervig, die beste Freundin zieht weg — die Lage erscheint ihr aussichtslos. Alles ist scheiße. Was sie innerlich zum Kochen bringt, dringt in stichelnden Provokationen an die Oberfläche. Aber die Außenwelt reagiert kaum. Es scheint die gewöhnliche Rebellion eines Teenagers bis Stephanie eine letzte Grenze überschreitet. Ohne erkennbares Kalkül, beinahe mühelos tut sie, was nicht ohne Reaktion bleiben kann. 随手谷歌,无校对:"Nothing will change anything." As a teenager in an average suburb, her mother is ill, her little brother is annoying, her best friend is moving away - the situation seems hopeless to her. Everything sucks. What makes her boil inside comes to the surface in teasing provocations. But the outside world hardly reacts. It seems like an ordinary teenage rebellion until Stephanie crosses one last line. Without recognizable calculation, she does almost effortlessly what cannot go unnoticed. 另Perlego的简介It's the end of summer in a small, claustrophobic town and two friends are about to go their separate ways: one to university; the other will be staying local. But no matter what separates them, they will always share one moment: a moment that changed them forever. 'I missed first time. I could feel his skull caving in. It was like a shell.' 可见原剧本的虚无主义内核与导演插入的中二“生命力”的改编核心基本相悖,虽然原剧本的彻底工具化使内容和电影脱节,这一定程度上削弱了观众对B与C内核矛盾的感知,加上MOROHA热血缝合,大体上是糊过去了。
但这个纸糊的缝隙随着电影发展逐渐撕裂——尤其到结尾处女主一段吐槽音乐 电影 演出 电视 体育 吃的全都是垃圾、神和希望都不存在之后,又如何能用一句“把亿万句叹息吸进,化作希望喊出,把亿万眼泪饮下,化作决心吐出”(改自字幕)衔接呢?
许多观众对其内容乃至音乐的不认可很大程度来源于此。
对剧本正能量式的改动或许是为了契合B时空的角色心理,但这个剧本本身就选错了,“目的是描绘青春疼痛”、描绘虚无与叛逆的剧本中只有叛逆一点勉强切B时空的题。
抛开这些问题,我十分喜欢MOROHA的配乐表演,它无论从哪个方面而言都撑起了半部电影,此中尤其喜欢其用了能剧的表达技巧,配合表演又显得特别金属,现代而不失传统风味,总之特别好!
MOROHA最后一段在摄影师走向观众席上楼梯时,完全踩在几个“亿万”的节奏上,好爽。
另,40min末出现冰淇淋的时候导演竟还不忘夹带私货出现了本Byplayers剧本 : )
假如你辛苦排练很久的节目最后被取消,没有任何挽回的余地,你会怎么办?
会不会依旧想要完成表演,即使观众席空无一人?
shatsu向两个人问了这个问题,回答说毫无意义的,是我妈妈。
而青春期的妹妹却说,这不是很棒吗?
仅仅从这两个回答里,就能稍微感受到青春的态度吧。
提这个问题,是因为今年最特别的青春片,它有着很好听的片名:《冰淇淋与雨声》。
故事发生在2017年3月,小镇里即将上演一出舞台剧。
出演的是通过试镜选出的6名少年少女们,但在开演前一周,这场舞台剧被迫中止了。
他们即将登上舞台的梦想就此失去......以初次排练为开始,电影全篇用一镜到底的方式表现了一个月内发生的青春群像物语。
最特别之一:华丽的形式全片74分钟一镜到底,没有cut、没有剪辑,光这一点就是最大的噱头。
一镜到底,需要导演对镜头的调度流程和演员走位精心设计,拍摄前要经过多次彩排、练习,拍摄过程中工作人员的全力配合,对演员的演技也是严格的考验。
错一点就要从头再来,如果多次NG,不止精力在燃烧、经费也在燃烧啊。
敢挑战一镜到底的导演,都是有两把刷子的勇士。
《冰淇淋与雨声》(下面简称冰雨hhhhhhh)的导演松居大悟却否认了这是炫技,而是一种“只能这样拍才行”的执念。
电影要拍的是被中止的舞台剧,而舞台剧从拉开帷幕到结束之间是不会停止的,还有比一镜到底更合适的拍法吗?
技术性的东西普通观众可能不太敏感(shatsu看了十几分钟才觉得有点不对劲),真正让它特别的,是观感。
将舞台剧的台词和真实对话无缝衔接,用画幅的宽度改变提醒观众:哪些是戏、哪些是真。
一开始,我们还能从剧中排练的指示明确划清界限,随着剧情发展,一个击掌、一个抬头演员就能在入戏和出戏之间跳转,观众也渐渐搞不清“戏中戏”里的现实与虚构。
不仅是迷失在虚实之中,一个长镜头展示一个月时间的流逝,字幕的提示、演员情绪的转换,连时间的概念也一并模糊起来。
本片的音乐制作更是将电影的复杂程度加上一层,直接由RAP组合MOROHA在镜头里、在演员们的旁边现场献唱,有时甚至会有眼神互动,宛如LIVE现场。
就像戏剧中的歌队(一般是合唱团),通过唱词给剧中的场面增加动力,为剧情设定整体情绪,仿佛在提醒观众:这是一场戏。
这一点,正是导演松居大悟的本意。
身兼电影导演与戏剧导演的松居大悟想要拍的,是一部介于舞台剧与电影分界线上的作品。
最特别之二:这个导演很热血作为“冰雨”的导演和编剧,1985年出生的松居大悟给电影带上了属于他个人最大的标签“年轻”。
制作这部电影的契机很苦涩,和剧中人物一样,现实生活中松居负责的某部舞台剧被中止了。
他将感受到的不甘心、难过和气氛诉说给了MOROHA的成员Afro。
听完这些抱怨后,Afro问他:“你现在的心情,过了半年、开始新的工作之后就会忘记了。
这样真的好吗?
”如果不为现在的心情做些什么,以后一定会后悔。
仿佛如雷灌顶一般,松居决定立刻以”舞台剧被中止“为主题制作一部电影。
“冰雨”中,松居大悟也本色出演了舞台剧导演这一角色。
电影中有这样一幕,大家被负责人告知因为惨淡的预售情况,舞台剧被迫中止的消息后,一个一个失望的离开练习室。
女主角拉住了导演,哭着问他为什么会这样,没有其他办法了吗?
导演只是不耐烦地表示自己也没办法,转过头就走了。
这里的松居导演,或许就是现实生活中那个没办法为自己作品争取机会,只好选择妥协的“大人”。
他是戏剧届、电影界的希望之星,也是没有那么多人脉资本的新人,远称不上有话语权。
三十几岁的年纪又必须考虑到现实,不得不放弃一些事情。
所以他将反抗的重任交给六位主人公,给不甘心的自己一个交代,创造出最后的《冰淇淋与雨声》。
最特别之三:目光如炬的少年少女选角阶段仅仅只花了四五天就募集到了约400人,最后8名青少年脱颖而出。
甄选条件不看演艺经历,只相信眼睛里的光束。
电影中他们都用本名出演角色,又用本名出演戏中戏的角色,人戏不分,最大程度在镜头里展现自我。
饰演女主角好友的田中怜子完全没有演戏的经验,因为一腔热情,从大阪坐车来到东京参加甄选。
为梦想背井离乡的经历激发了电影主题曲「遠郷タワー」的创作,也是电影中不可缺少的角色之一。
在所有角色当中,女主角的戏份最重,几乎没有离开镜头的机会,可以说观众就是从她的视角进入电影的。
你可能会不记得其他人的名字,但一定忘不了女主角森田想。
她没有特别漂亮的脸孔,却有作为主演的压倒性魅力,从头到尾保持充沛的情感。
排练时与导演对演技的理解产生矛盾后,森田想走到窗边叹气的侧脸,有种苍井优的感觉。
这是电影中为排练精疲力尽的森田想。
她独自练习台词,然后出其不意地直视镜头、直视屏幕前的观众,带着冷笑。
这是舞台剧中漠视人生的森田想。
和伙伴们一起闯进剧场被抓个正着的时候,她带着哭腔大说出舞台剧里的台词:“我们都是个性不一的小宇宙啊”这是电影中的森田想,还是舞台剧中的森田想,又或者是同样渴求一个机会的、现实生活中的森田想?
这群少年少女都是十八九岁的年纪,为这部电影注入了青春最鲜活的力量。
无法停止的青春电影临近尾声,舞台上的六个人站成一排,观众席空无一人。
那一刻他们是什么心情?
作为观众的我们又是什么心情?
松居导演说,世上绝对存在无法用语言来表达的感情。
“冰雨”就是这样一个复杂的生命体,让青春迸发出强大的生命力,于是见证一切的你哭了。
像MOROHA唱出的歌词一样:时间啊 时间可以解决一切失恋、屈辱、后悔 全都会在时间中得到解决以前也是这样过来的憎恨、疼痛、苦楚甚至连有过的梦想、嫉妒过的对象、无法转交的思绪时间都会一一解决 将它化为乌有这样就好了 这样就放下了但是我 果然还是不想这样 还是不愿这样因为那些东西都是属于我的因为再坏再不堪也是我的一部分人为什么无法忘怀青春的记忆,无法忘记年少时燃烧生命一般的热情,因为那才是最初原原本本的自己。
没有人永远十八岁,但永远有人十八岁。
--首发自公众号 shatsu东京时间
8.5‘制作费是笔和A4纸,梦想不会来到你身边而实现,梦想只有努力追逐才会变为现实。
是否能够实现并不重要,只要有梦想人生就会熠熠生辉。
’一镜到底让我们在现实与虚拟的时空中穿梭,花瓶裂开的缝隙照进阳光。
让时间把梦想和热情带走,你甘心吗?导演用画幅的变换取代了转场,从16:9到2.35:1,画幅的轮替像一次呼吸,存在却容易被忽略。
‘以前开班会选班委的时候,毛遂自荐的我输给了朋友举荐的人气选手,我到现在还记得向我投来的无数的嘲笑眼光,如果当年用那种眼神看过我的同班同学中,现在有人在看这部电影的话,请你务必保持那种眼神。
’嘶吼,挣扎,转身空无一人。
这是一首写给想要站上舞台的人的情诗,吞咽下喉咙中的泪水,感动于创作者的执念。
四重文本,一镜到底;时空跳接,取消边界。00后演技狂飙,真过瘾。一切都是徒劳,一切都将湮灭在时间里,所以此时此刻的心情才如此重要。
你们的赞美是认真的吗
7/10。无比轻盈灵动地抵达了理想化的热血青春,现实生活、戏剧排练、戏中戏这一个嵌套式的结构,用一镜到底缝合了虚实之间那道裂缝,在空间中自由重塑时间。故事伊始是六个青少年排练一出一个月后演出的文本,而舞台角色的姓名与电影演员的真名一致,包括导演本人作为舞台剧的导演出现,工作人员在周围进行准备,因为现实世界总会毫无征兆地跳跃到戏中戏的故事,区隔表演/现实的物理空间看似同一性,造成观众难以分清人物是在排演,还是经历他们真实的故事,唯一提示‘‘话剧’’的处理是利用画幅的收窄取代转场,当人物拍手或发出按下开关的声音时,画幅产生变动,但时间依然是跳跃的,挣脱了连续空间的束缚,当摄影机跟随空间中移动的主体走了出去、抵达街道甚至演出被取消的舞台,记忆展现出延绵式的状态。但日式冲动和歇斯底里的表演还是非常尴尬。
60%不喜欢。
虽说两个主题——用三流青春疼痛舞台剧作嵌套追问电影本体、以“演员一秒入戏”路数作骨肉诉求小清新小确幸,都非常“学生腔”,甚至造成崩坏。但文本上哪怕自相矛盾,却并没有什么关系,上述一切加起来还是挡不住真正的才华。松居大悟就是电影天才,都没必要谈群戏调度、伪纪录戏中戏、一镜到底,能不断模糊和重塑时空、在生活流日常框架里四处爆发破坏感、以高度自控姿态完成不断自反。恕我直言,21世纪还能有这种年轻导演,哪怕有缺陷,不也应该看到他极其闪耀的地方吗?
我对一镜到底的影片有偏爱,但这个例外。除了片中那个一直在唱个不停的角色,其他都不合胃口。20180421电影资料馆
长镜头无缝时间切换,没有边界的剧场(既然没有边界,确实不需要用遮幅来区分戏和真实)。燃得不行,但这种青春荷尔蒙燃未免有点聒噪了
戏里戏外三重天,现实与虚构,变幻的画幅,一镜到底算拍下了,女主好坏算Hold住了,但小演员们戏里戏外的状态分界没分太清,也因此这是个好实验,却算不上是个成熟作品,不过我倒是可以理解松居作品里的舞台感是从哪里来的了
。。。这两天晚上我都浪费时间看了个什么东西
大胆的先锋戏剧式电影,被取消的戏不断在演,丧和热血仅一墙之隔。片名又是雨滴又是冰淇淋的,明明就是愤怒和反抗的力量,值得被钦羡的年轻人啊。觉得歌手的设定很合适,青春就是你发自肺腑的嘶吼着,付诸真心,而那些路人听众只觉得刺耳。“我们初生牛犊不怕虎,但害怕未来。” 北影节资料馆
00后演技炸裂!导演用了电影的手法圆了他现实生活中没有完成的舞台剧 撒点青春 浇点热血 一盘长镜头大餐齐活儿了!佩服摄影师 74分钟扛着机器忙前忙后 肯定很减肥😝
非常牛逼非常牛逼小苍井优虽然很棒 MOROHA的部分才是最精彩的大概是今年节看的第二短 看完还有余裕去买面包水果和调味料
画幅变化堪比《门徒》的字幕卡,又是一位以谋杀电影丰富性为趣的导演,其实其本身不就是一场剧吗,为何要做区分?即使撇开热衷于明确边界的创作意识不谈,《冰淇淋与雨声》与《玛德琳的玛德琳》依然有着根本上的差异,其戏中演员有着极其猛烈的表达欲,但戏外演员却被长镜头压榨成了完成表演的工具,他们首先要考虑的是如何辅助完成长镜,而不是协同导演完成表达,无法全情投入本能的improvision终究是生硬的//用被镜头扼杀自由度的个体完成自由的戏内外互文表达?
拍摄手法比较新颖独特,整部电影里戏里戏外真的无缝连接,尽管电影里的戏被cult了,没有观众,而我们做为现实中的观众还是了解到这群演员电影里戏里戏外的双重故事。青春、热血、韧劲,典型的日本青春电影主题。几位年轻演员的演技也非常棒。思考:真正的专业演员也许就会这样模糊现实与角色吧,不时有新闻说某位著名演员有时无法从角色的情绪走出来。
【2025.2.8重看】
很中二很悲凉又很有希望。一个超长镜头完成全片,戏中戏,打破第四堵墙,将演出前的排练细致展现,已经分不出是演绎还是真实。最后舞台剧情还是模糊未知,但是青年们的状态和情绪,已经伴随说唱渗入片尾字幕,影厅的观众就是片子里台下的听众。场面调度完美,这才是生活而已。
《幻乐之城》日本版,一镜到底,助眠用。
太过用力了吧...非常不喜欢了...
74分钟一镜到底,淡化了真实与虚构的境界线,Moroha领唱青春狂想曲!松居大悟确实很有才华!
这个确实和里维特的《out》很像了.....