看完《爆裂鼓手》后,觉得确实是一部极好的电影!
严师出高徒的故事!
老师Fletcher为了激发andrew的潜能,不断的刺激andrew,最终andrew终于冲破了自己极限的边界,完成了超越!
励志极了!
过瘾极了!
但是慢慢的却发现了一些细思极恐的事情!
原来我们都被骗了,导演根本拍的就不是一部音乐励志片,这是一部心理学的悬疑犯罪片!
摔!
下面我来告诉你们事情的真相。
(以下内容铺垫)Fletcher其实大学里辅修的音乐,主修的是心理学。
相当好强的Fletcher已经在音乐圈取得相当成绩,所以他决定要在自己辅修的第二专业领域再次取得好的成绩!
(关于Fletcher好强的这一点很明显,电影中处处都在证明这一点)我们都知道人类用小白鼠做过一系列的在反复刺激下大脑反应的实验。
Fletcher不再满足于只使用小白鼠来做这个实验,他决定用人。
他决定用人来做一个反复刺激下的大脑反应的试验。
(Fletcher看起来真的像个暴虐怪博士阿!
)在这时Fletcher看到了正在鼓房练鼓的Andrew。
其实Andrew也不是第一个试验体(具体原因后面会说)。
而选择Andrew的原因,也很简单,我们都记得Andrew在那次见面时的表现,紧张,偏执!
Fletcher发现了Andrew心理的却陷(天才心理都是有缺陷的),觉得这是一个非常非常好的试验体,这个试验体能很好的反应试验成果。
于是Fletcher开始了下一部打算,进行了这个非常缜密的心理学试验。
从Fletcher去Andrew所在的乐队选拔人才开始说,Fletcher来到后,首先展现出了极度的权威,之后在听一个一个乐手的演奏时,又展现出了严厉,毒蛇等等。
这是Fletcher故意做给Andrew看的。
这正处于Andrew对Fletcher建立全面认知的过程。
Fletcher在Andrew心中种下了一个符号,一个极为严厉惹不起的符号。
下一步顺理成章的Fletcher挑走了Andrew。
Fletcher说:明天6点来排练室,别迟到。
(这点很重要)转天,Andrew睡过了一点点,急忙赶到排练室,发现没有人。
而慢慢到了9点大家才姗姗来迟。
因为Fletcher需要用一次Andrew的洗刷来建立自己在Andrew心中的恐怖形象,因为目前仍就出去Andrew对Fletcher的认知过程。
并且6点这么早是为了让Andrew缺少睡眠,我们都知道人在睡眠少的时候,大脑处于混乱状态下,极为容易对外界刺激做出错误的反应,比如说过激的反应。
之后排练开始了,仍旧是严厉的魔鬼形象。
尤其就跑调问题大发雷霆,Andrew看在眼里其实已经对Fletcher恐惧到不行了。
排练间隙,Fletcher突然一反常态的在排练时门口非常平和慈爱的跟Andrew聊起了家常。
这点很好解释,如果一个人长时间处于紧绷状态,那么他会对刺激产生麻木的感觉,刺激的作用就不明显了。
所以Fletcher需要降低Andrew的紧张感。
之后谈到“查理帕克”的故事是希望Andrew在心理认同自己的教学模式,这样Andrew不会在极端刺激下推出“试验”。
试验当然不能少了小白鼠!
之后一场重头戏来了!
“赶了,还是拖了”因为这个问题,Fletcher对Andrew大声咆哮,甚至通过打Andrew耳光来打节奏。
刚刚放松下来的Andrew大脑一下又紧张到峰值。
甚至这次的刺激强于之前任何一次。
Andrew这次甚至都哭了加上之后看Andrew在练鼓房疯狂的练鼓,说明Andrew的大脑此时的状态已经不同之前,紧张程度升到了一个新的高度。
但是此时还能和女友正常交往。
接下来要Fletcher要开始第二步了。
之后乐团一起出去演出,在演出前先强调谁把乱放谱子就灭了谁!
注意此时并没有人乱丢谱子,Fletcher是找下面人要了谱子说的。
明显Fletcher是说给Andrew听的。
我考虑之后后来谱子丢失,剧情中没有表,其实也是Fletcher偷走了。
这个有两个原因,第一要给Andrew一个成为正牌鼓手的机会。
第二,再次对他进行刺激,这次再次升级,Andrew弄丢原来正牌鼓手的谱子,之后自己成功上位。
乐团其他成员都会认为是Andrew干的,所以这次的刺激是来自外界环境。
Fletcher给的是全方位的刺激。
但是不管怎么样,Andrew成为正牌鼓手了。
而后面Andrew跟自己父亲聊天说感觉Fletcher越来越喜欢他了,原因前面讲过,深谙心理学的Fletcher让Andrew心中的紧张曲线再次降下来。
就在Andrew感觉自己发展一切顺利时,Fletcher给Andrew带来了新招来的鼓手,并夺走了他的正牌鼓手的位置。
又是一次放松后刺激到峰值的手段,此时Andrew练鼓更加疯狂,并且已经无法和女友交往,大脑的被伤害程度进一步升级。
同时Fletcher也开始了下一步。
在这阶段,Fletcher先在一次排练时给大家讲了一个自己之前学生出车祸死的故事,而后来我们知道这个学生其实是自杀,那么为什么Fletcher要说出车祸呢。
如果不想说自杀可以说其他各种死法,生病之类的,为什么一定是车祸呢。
注意Fletcher深谙心理学,所以一定会催眠,在Fletcher声泪俱下的讲述下,其实Fletcher是要把开车这个概念传递给Andrew。
这也导致了后来Andrew的车祸。
这个之后再说。
接下来,开始了三个鼓手轮流打那个一个节奏的段落,这里其实是把之前所有的刺激重叠。
对打鼓本身的刺激(跟之前扇耳光一样),来自环境的刺激(打不对,其他成员也不能走),竞争者的刺激(三人轮流)。
虽然最后Andrew成功做到了,但是其实只是因为Fletcher觉得刺激的程度达到了,这时大脑伤害程度又一次提升。
并且镜头之前专门给了时钟,是在强调Andrew睡眠又一次不足。
之后实验继续。
转天去演出Andrew乘坐的大巴轮胎被扎,这里导演给了轮胎一个镜头,轮胎被扎的很彻底。
其实这个事很不正常,怎么会好端端的被扎呢。
所以只有一个解释,Fletcher提前放置了什么东西扎坏了论坛,但是没有想到的是Andrew由于开得快竟然开演前到了,Fletcher第一次计划被打乱,于是发现Andrew没带鼓棒后,不让别人借他,决定让他去拿。
这次andrew发生车祸。
其实实验到这里已经结束了,Fletcher已经可以通过一直记录的Andrew的反应做出研究分析了。
但是没想到的是,凭借强大的精神力量,竟然还能到达现场。
虽然这次受伤的Andrew没有成功完成演出,但是一直强势Fletcher仍旧不甘心,因为Andrew是因为生理上的伤而失败的,不是心理,所以他开始了最终一步。
当然此时Andrew的心理受伤程度已经很深了。
这次由于教学问题Fletcher被学校辞退。
Fletcher只能慢慢寻找机会,于是开始频繁在andrew家附近的酒吧演出。
顺便说一句,其实此时Andrew的心理已经出现明显问题,证据是之后Andrew父亲对Andrew对态度明显是对一个病人的态度。
接着说下去,就是Fletcher终于等到了Andrew,迎来了最终的实验。
这次的手段是对他尊严的彻底击垮,我们知道艺术家最看重的就是名誉。
所以Fletcher让他参加一次规格很高的演出,但是却告诉他错误的曲目,让他无法按谱子打,出丑。
没想到的是,Andrew的心理被彻底击垮,竟然将大脑的使用率提升了,于是有了最后一场那惊世骇俗的长solo!
我推断一下之后的发展,看到这一切后,Fletcher记录下了自己的研究成果,对人大脑有节奏有规律有计划的刺激可以激发人的大脑潜力。
Fletcher在心里领域再次获得成功(虽然有人骂他是恶魔)。
而可怜的Andrew只能在大脑达到超长使用后,迅速衰落。
以上纯属胡说八道!
哈哈!
我讨厌这部电影,它武断、自以为是、莫名其妙。
整部电影最要命的一句话就是 "Because the next Charlie Parker would never be discouraged." 这句对话是在 Andrew 和 Fletcher 重逢之后谈话时 Fletcher 说的。
他在那里夸夸其谈,说他人的嘲笑和侮辱是怎样迫使那些「天才」真正成才。
他说了那个在影片里多次出现的 Charlie Parker 的故事("Jo Jones threw a cymbal at his head",Jo Jones 把一个钹扔在了他头上,然后 Charlie 才成才)。
Andrew 到这里有点疑惑,他就问:But is there a line? You know, maybe you go too far, and you discourage the next Charlie Parker from ever becoming Charlie Parker?到这里他的观点完全正确:一定的激励(或者说,「鞭打」,正如这部片子的名字那样)是会使人前进,但如果过火了可能会适得其反,这里是有一条界限(line)的。
结果我们的 Fletcher 老师怎么回答呢?
他说:No, man, no. Because the next Charlie Parker would never be discouraged.Fletcher 老师的逻辑是这样的:不需要界限,反正我就把你往死里整,如果你是下一个 Charlie Parker,那你根本不会灰心丧气;如果你灰心丧气了,那只能说明你不是 Charlie Parker。
这是多么残忍和无知的逻辑,以至于我震惊于它竟然在影片中以一种正面的形象出现。
是的,下一个 Charlie Parker 也许不会灰心丧气,但其他的许多人被你这么玩,早就回家了。
而这些人当中,完全有可能有天赋不在 Charlie Parker 之下的天才乐手。
要知道,一个人会不会灰心丧气只和他能承受怎样的压力有关,与他的音乐天赋可没有半点关系呀。
我们这里要说到我曾在一篇文章里提到过的一个概念,「幸存者偏误」(survivorship bias)。
「死人不会说话」(the dead can't speak),当我们在做统计时,必须注意统计的过程是否无形中筛去了一些调查对象。
举个简单的例子,如果你问去庙里烧香拜佛的人,烧香拜佛灵不灵,得到的回答很有可能是肯定的,因为认为不灵的人根本就不去拜了。
也就是说,我们选择的样本(烧香拜佛者)之外,有一些「死掉的数据」(因为不灵不再去烧香的人),造成了样本不具有代表性,而统计结果产生偏差。
回到 Fletcher 这句要命的话:「[T]he next Charlie Parker would never be discouraged」,我们现在就可以看出,这是一句彻头彻尾的屁话。
我们只能看到下一个 Charlie Parker 经历重重打击仍不离不弃,最终成为天才乐手,却不可能看到无数其他的 Charles、Charter Parker 因为这些粗暴的教育方式而灰心丧气,从此放弃音乐之路——那些放弃了的人,被"discourage"了的人,根本不会进入我们的视野。
我们往往关注成功的经验,却忽略了失败的教训,因为成功者总是光芒四射,失败者却默默无闻。
即使是被 Jo Jones 摔过钹的 Charlie Parker,他一路的成长之路上,难道会没有鼓励他的人吗?
自以为是的 Fletcher 妄称 "I was there to push people beyond what's expected of them",却不知自己缺乏尊重、缺乏关爱的教育方式会让多少人永远告别了 "what's expected of them"。
片中最让人无法忍受的一幕就是 Fletcher 与 Andrew 对节奏时,Andrew 每错一次,Fletcher 就打他一个巴掌。
如果当时我是 Andrew,我会把鼓槌在 Fletcher 的光脑袋上砸断。
音乐是用来提升灵魂而不是践踏它的东西。
坐落于纽约Fordham大学和林肯中心旁边Schaffer (现实中的Juilliard) 音乐艺术学院,据她的一年级新生——爵士鼓手 Andrew Neyman——所说,是全最国最顶级的音乐学院。
Andrew热爱爵士鼓,梦想成为Buddy Rich、Charlie Parker那样的传奇式人物。
正如他所期待的,他被学校的著名爵士乐队指挥Fletcher选中。
可是这位Fletcher老师,对他的乐队成员非常凶狠,对于Andrew这个新人也是百般折磨。
Andrew的汗水模糊了梦想,还影响了他跟自己Fordham女友的关系。
这就是电影Whiplash的故事基础,我基本就复述了一下预告片。
-音乐、拍摄和剪辑首先要赞音乐。
电影的一大特点是展现了爵士乐“爆裂”的一面。
其次是电影的节奏跟它的音乐贴合得非常好,使得电影有着爵士味道的韵律。
这部电影剪辑给我的感觉,没有一帧画面多余,没有一个镜头失意。
Andrew在敲鼓的时候,有时候他的脸和表情在镜头中央,有时是特写手指手腕,有时被敲打着的鼓、被抖动的鼓棒才是画面的主角。
慢镜头配合人物局部表情也用的恰到好处,非常巧妙的把人物关系、人物情绪、人物心态表现了出来。
总之导演很厉害,给了我们这些门外汉们能够体会到的不能再全面的打爵士鼓的感受(除了手把手真干)。
表演+台词演员们的表演非常赞,配角们就不说了,反正没有让人分心的表演。
电影的核心,就是学生Andrew和老师Fletcher.Andrew的表演者Miles Teller是近两年升上来的小生,我非常喜欢他主演的The Spectacular Now,他在里面的表演特别微妙精细。
但之后他对自己为了扩大知名度演的Divergent不满意,所以他说他特别珍惜Andrew这个角色。
Miles Teller从小就是鼓手,但他是摇滚鼓手。
大家可以谷歌一下,摇滚鼓手和爵士鼓手拿棒子的手势是不同的。
Miles Teller说,一上来,他都不能想象,换一种手势敲鼓怎么办得到?
但是经过短期特训,他还是展露了自己的天赋。
我对如何评价鼓手水平一无所知,但我个人认为,在这部片子里,尤其是最后一场戏,Miles Teller的表演简直成仙了。
我真的不能想象有人可以打得比他快。
除了敲鼓的技巧,他对于人物的精神也拿捏的非常准。
内在精神的表露,并不是全靠大幅度的动作,和听得到的台词,他的汗水、泪水、任何一个细小的表情,甚至小到嘴角上扬或下弯的幅度,都特别纯粹。
(对于看过的朋友,我有一问:你觉得那句single-tear的台词,是发现他可以流一滴泪之后临时加的,还是剧本就那样,Miles Teller专门配合演出来的?
)老师Fletcher的表演者是J.K.Simmons. 这个人物是好人还是坏人?
我本来觉得他不坏,只是要求过分严格,手段过度狠辣罢了。
不过电影并没有特别清楚的告诉你。
他在很多时候就是个十足的asshole,full of shit,而在某些瞬间又让你觉得,好吧他好像还是可以信得过的。
可见这个角色非常的复杂。
这个家伙好像没有几句话不骂人的,有时候频率快得我都处理不过来了,还有时候我心里会说,咦,居然还可以这么个骂法。
我特别想举出全电影他第一次骂人的那句作例子,不过鉴于我看的时候笑喷了,还是请大家等等自己看吧,否则少了个享受。
提示: 用到了双关 (double entendre)。
Simmons的表演非常好,首先这个人物70%是靠台词展现的,他把台词说得非常好。
其次,学生们都怕他是需要个理由的——学生们对他的胆怯演得非常传神,而对面的Simmons就要把他可怖的一面演得更传神。
他做到了。
Simmons这张脸颊上左右两片肉皮,就像一斗牛犬。
他那穿透力极强的眼神再一瞪,脸部肌肉一紧,嘴唇一咬,你马上就知道要打雷。
我觉得Simmons最起码可以拿个学院最佳配角提名吧。
最后,其实他的戏也有缓的时候,那些戏里面Simmons的演技是好得一塌糊涂。
电影的台词非常有绳命力。
打岔:如果你一直只看戏不看词,你永远找不到能激活你的好电影,或者你只能喜欢变四一辈子。
台词很多地方非常滑稽,而不滑稽的台词通常能表现人物特点。
大家要好好听台词哦。
最后想提出,大家有没有觉得女配最后出境的那场戏的摄影、节奏、谈话主题、反应人物个性的方式,都有点The Social Network第一场戏的感觉呢?
电影主题谈它的主题之前,我想先提一下一部1973年的电影"The Paper Chase." 那部电影讲的是哈佛法学院第一年新生们的幸存经历。
里面有很多自负、自尊、很在意别人看法的法学生。
里面同样有一位喜欢刁难、讽刺、让学生精神颠簸的Contracts老师。
那部电影的最后,主角熬过了一个学期,考前苦苦复习,赴考时胸有成竹,考完后镇定自若。
考试后,他意识到了,不管跟这个老师有了对自己来说印象多深、对自己多么有影响力的接触,不管自己花过多少力气向老师证明自己的能力,不管他到底对自己说过怎样刻薄的话,老师对他一点印象都没有。
而当成绩单寄来之后,主角把它折成了飞机,连看都不看,就投向了大海,毫不在乎。
虽然我的Contracts老师很幽默,但是我依旧要面对繁重的阅读和频繁的课堂问题。
我始终提醒自己尽力就好,不要在乎别人怎么想。
多谢那部电影,我在法学院的心态还不错。
(-How about your employment prospect? -Well... Shut up.)但Whiplash的主题却不是这样的。
法学院不是音乐学院,后者更重视硬性的、可以数量化打分的技术。
正是因为如此,在音乐学院成功、在爵士鼓上有所造就,“只尽力就好”的心态可能就不是100%的适用了。
在Fletcher的折磨、操控之下,Andrew的技术得到了非常大的进步,而电影的主题就是在探讨成功——动力——负面打击三者的关系。
负面打击真的必要吗?
真的是唯一的培养独一无二的巨星的办法吗?
负面打击真的能化为足够多、足够有效的动力吗?
这种方法对人人都适用吗?
是不是不受用的人只有泯然众人这一种命运呢?
有梦想有追求的人,面对老师、教练的虐待,是忍受,希望变强,还是大步迈开“老子不干了”呢?
承担了这么多打击,获得的“成功”是如何定义的?
这样的“成功”值得吗?
主角最后一场戏,到底是老师的调教所导致的,还是因为他自己心里放开了?
这些是电影让我们想的问题。
电影的结尾还算开放,这些问题的答案并没有完完全全的交待给我们,也不应该全交待给我们。
我能想到的另外一个小主题,便是社会赋予不同职业不同的价值,以及这种风气的可憎之处。
电影中有一个简单的餐桌戏,主要是表现主角性格的。
但在这场戏中,我们看到,大人们在心里,给孩子们的在各自学校、不同领域里的表现,赋予了不等的重量。
这种不同的标准,既随机的来源于大人自己的爱好,也受到“毕业以后能找到什么工作赚多少钱”这种物质框框的影响。
写作、音乐,有这种梦想的人的生活固然辛苦,但他们才是我们精神食粮的来源。
然而呢,我们却因为我们中的大部分人不重视他们,因为他们赚不了钱,而就接受他们不重要了,从而就使得他们更赚不了钱,恶性循环之后,随着他们的生活水平一起下降的,是我们的情商和智商、是我们理解他人和思考问题的能力。
想想主角Andrew在学校受了多少委屈、付出了多少艰辛,而迈出校区,各种澎湃便被市井的嘈杂所淹没,只有他不认识的电影观众最了解他,他在自己的故事里却被孤立,这不禁让人感慨。
--大家如果有条件的话,建议一定看一下Whiplash。
它只有1小时46分钟,在质量和含义上都非常的上乘,给观众带来情绪上过山车的同时,还能让你享受爵士乐。
如今我的脑海中,Whiplash的旋律还在绕来绕去(哭,它的拍子到底在哪儿啊)。
Miles Teller能不能获得大奖、甚至奥斯卡奖呢?
我当然希望他的事业更好,但是我还没有看奥斯卡季的其他电影,所以不好说。
唯一希望的就是他能保持良好的心态,不要Shia LaBeouf掉(Yeah that's a verb now)。
另外,Teller是新版《神奇四侠》里面的Mr. Fantastic, 希望这部reboot剧本够好,能够一雪前耻,同时将Miles Teller的知名度扩散到全球。
所谓“小解”,不是嘘嘘,也不是我要解释什么,只是片子让我颇有感触,想谈谈自己的见解。
首先我庆幸自己没有走上职业鼓手的道路(曾经几乎要选择进修打击乐专业),或者说努力成为鼓大师的道路,原本我就感到这条路的艰辛,看过此片,更觉得荆棘丛生。
片中有个镜头给了一张海报,上面写着:“If you don't have ability you wind up playing in a rock band.”片中翻译:“少壮不努力,老大玩摇滚。
”爵士的确是最难的音乐风格之一,对协调和手速都有极高的要求,我便少壮没有足够努力,只能跟着乐队(当然风格并不是摇滚),连爵士最基本的Swing也打不流畅,或者说右手一旦Swing起来,军鼓和地鼓便几乎闲置了。
说这么一段,主要就是想表达,爵士真的非常非常难。
关于鼓说得差不多了,来说说片子。
影片大量的快速剪辑,首尾照应,并且用爵士乐贯穿了全片,非常有特点,可惜这方面我知识浅显,还是分析人物比较有话说。
Andrew是影片的主角,一个年轻有为的鼓手。
在学校他有些沉默,难以融进学校的圈子。
同时他好强的性格贯穿了整部片子,就像简介中说的,他对“伟大”有不懈的追求。
我认为对Andrew性格最好的展现在家庭聚餐的一幕,家人们只关注从事橄榄球和模联的晚辈,对Andrew打鼓的事业却忽视,即使Andrew在自己的领域比另两位兄弟在他们的领域出色得多。
Andrew在家人的忽略和轻视中感到不满,他开始攻击自己兄弟的事业。
我认为这是他好强性格的完美展现,分明知道自己将成为一位出色的鼓大师,可是目前连自己家人的认同也得不到,对比之下,在热门领域平庸无比的表兄弟却能得到大家的关注和褒扬。
同时,这一幕也展现了人们对这个行业的偏见,这也许也是大多数人对音乐从业者的偏见。
模联和橄榄球并非坏事,可是在美国太多人关注这两样了,以至于器乐在他们眼中一文不值,在国内人们会关注其他事物,可偏见却是一样的。
除开这一情节外,还有许多地方体现Andrew的性格,比如每次受到打击他都会拼命练鼓,比如为了练鼓他和自己的女友分手。
分手一出真是我最不能理解的地方,让我联想到了《观鸟大年》等一系列影片,人物为了自己的追求放弃了爱情和家庭。
可我总是觉得两者之间是可以达到平衡的,只顾个人追求的人,不免有些走火入魔,这样的狂热让他们伟大和出色,可这样的成功对我这个平凡的人而言得不偿失,并没有太大意义。
说完Andrew,来说说片子最有亮点的人物Fletcher。
若影片塑造一个鸡汤式的老师,像《春风化雨》、《自由作家》、《放牛班的春天》之类也许会让大多数人更易接受,可片子偏偏塑造一个手段残忍凶狠,满嘴的脏话的强壮的光头老师。
辱骂和耳光是家常便饭,并且他几乎不给学生改正错误的机会,我相信应该没有一个学生喜欢他。
他魔鬼式的教学方案的确有一定成功,比如他曾经的学生Sean,可惜Sean在离校几年后上吊自杀。
Sean的死让Fletcher非常痛苦,他特意给现在的学生放了Sean的作品,而且不苟言笑的他当场留下了眼泪。
这时我们看到一个对学生充满爱的老师,简直不敢相信自己眼睛。
另外Fletcher在酒吧和Andrew的对话,我想也是他真实想法的表达,他认为大师都是被逼出来的,只有最残酷的手段才能造就大师。
Fletcher的形象可以说是十分立体,十分真实,并不是纯粹的坏当然更不是完全的好,他只是一个为自己的理念付出一切的人罢了。
话虽如此,我却只是佩服影片中Fletcher人物形象的塑造,我个人是彻底否定Fletcher的理念的。
先有酒吧谈话时Andrew的反问:“比如...你逼的太狠,下一个Charlie Parker反而退出了?
”我认为Andrew所说极有道理,并非每个音乐奇才都有超乎常人的承受能力的,自杀的学生Sean就是最有力的佐证之一。
可是Fletcher依旧沉浸在自己造就大师的梦中,他回答说:“不会,因为下一个Charlie Parker永不会气馁。
”可是不会气馁的音乐天才Charlie Parker真的还需要一个人来逼他,他才能成为大师么?
不同意归不同意,有一点我确实相信的,那便是Andrew和Fletcher这样的人永远都会有少数人成为他们的知己,他们会为自己的目标而奋斗,并且取得极大的成就,即使这期间几乎所有人都怀疑他们。
这样的人在我们的生活中也存在,他们会继续依照自己的道路前进,而我们会持续不理解。
P.S. 片子很棒,可是有一点我觉得不科学。
为了提升速度,鼓手一般都是很放松的,不会像片中Andrew一样那样用力。
只有上万次放松的、稳定的击打才可能让自己的手速有一丁点可以忽略的提升,片中用尽全力的死磕只有发泄时才那样,手型糟糕,力度混乱,很不利于速度的稳定和提升。
不过,我完全同意死磕才是表现奋斗的最好方式!
本片完全不符合我的价值观,实在是难以接受,能给负分就好了。
如果Neyman不是主角,那一定是一个被主角干掉后让观众们身心舒爽的角色。。
Neyman为了上位去陷害竞争对手(不确定,综合看可能性极大),看到别人失败情不自禁的微笑,弃女友如敝履,当面肆意辱骂对手,只顾自己的心情,以自我为中心,见不得别人好,这种人当主角并且在最后燃烧生命放大招。
相对比之下守时,努力,友善的Connelly最终默默无闻。
最后一幕大家高潮的同时让我心塞,如Fletcher所说,JVC表演对于乐队里每个人的职业生涯都很关键,Fletcher报复Neyman的同时,也害了其他所有人。
Neyman跑回来爆发小宇宙时,也是完全只顾自己,丝毫不在乎他人。
一个人可以内心只有目标,为此执着努力追求,但这不是伤害其他人的理由,两个人渣再执着再努力,最后拼尽姓名放出再耀眼的光芒,也终究改变不了是垃圾人渣这个事实。
如果只有这种人能成功,我毫不犹豫的选择成为失败者。
我来写结局:阴暗的小胡同里,高耸的垃圾堆,地上一滩滩恶臭的污水,孤独的Neyman,浑身肮脏披头散发,拿着两根筷子,虚弱的敲着垃圾桶,慢慢的死去。
镜头切到Fletcher,又回到了学校,坐在椅子上,放着Neyman的solo,悲伤地对着学生说:这是我的Buddy Rich。。。
然后一滴虚伪的眼泪落下,在地板上弹起,绽放,剧终
文 by 浩子菌例牌先谈一下推荐的理由吧:毫不含糊地五星推荐了,即便你对摇滚乐队无感,但你肯定经历过高考吧,谈的事情不同,但做的确是同一件事:关于limit。
本人少年时有过组乐队的梦想,也钟爱摇滚乐,所以几乎所有关于乐队音乐的电影,我都毫不掩饰我的好感,再者,这的确是部很优秀的电影,无论从观影体验还是电影外的音乐都是非常棒的(当然你可能会说这电影没有原声带呀,But i mean music),从片头少年A走廊里头的爵士鼓solo,再到片尾以Andrew疯魔式的solo,从一直像个娘炮地只能跟着麻辣导师F的节奏,到片尾冷酷地给导师F落下一句:“I will cute you!
嗯,此刻的他已经完成他的涅槃了,安德鲁终于重生,成为爵士鼓里的火凤凰了。
故事梗概就这样子了,非电影专业出身的,所以关于电影镜头blah的我就不哈拉了,但还是能看得出本片剪辑难度特别大的,因为镜头碎片化,画面浮夸的张力讨人喜,节奏控制得也很good,所以非专业关于电影本身的评价就是异常的精彩。
*************************一条爆裂分界线************************************【聊下电影里头几个印象深刻的镜头】Part.A.《全金属外壳》式的特训,集用英文问候你全家之大成的变态导师在麻辣老师F的特训之下,学生们每天都会重复几遍导师用遍生殖器官问候你全家的快感时光(估计有人会庆幸至少不是用生殖器官呵护你嘴巴)。
看到西门斯精彩的口技我立马就想起了《全金属外壳》的老库了。
为什么如此之深刻呢,因为《爆裂》果断入选了本人观影生涯里,集使用英文问候你全家之大成的电影里的第三部,第一部就是《全金属外壳》,还有一部我看来部是上一年看的《无间行者》,沃尔伯格饰演的迪格南把英文骂人里头的生殖器官跟ideal巧妙的二合为一,妙趣横生。
其实不仅特训模式跟全金属差不多,影片的主题也几乎一样的。
影片明显分为两半,两部电影前半部都是魔鬼式的特训,而后半部《爆裂》则是火凤凰涅槃重生,而《全金属》的后半部则是惨烈战场上最后的悲剧。
虽然主题相当统一,但风格差异还是很大的。
其实在我看来,严师出高徒是合理的,只是严和高都是无止境的,所以一旦沉浸于追求严与高的境界的时候,是一件很危险的事情。
无论任何人,一旦沉浸于欲望中都会容易迷失自我,正常人想要保持一点自我意识就只能成为所有人眼中的疯子了吧。
冰冻三尺非一日之寒,滴水石穿非一日之功。
冰冻三尺的导师F,终有一日能滴水石穿的少年Andrew。
麻辣导师F之所以如此之严苛,甚至严苛到变态的境地,肯定是历史由来,他的追求,他渴望在他的魔鬼训练下出更多高徒,突破更多的下限,人的承受能力是有限的。
可是在导师F看来,为什么他从来都不会觉得自己的教导方式有问题呢,就是因为肖恩,一个从他手上培育出来的顶级乐手,所以他就愈加相信自己的教导方式,先入为主地进入了道德制高点,因为在他看来成就大于一切,因为在他看来you can you up ,no can no BB都不行,他要弄死你。
恩,从某种程度来说,他是给置于死地而后生的涅槃机会,当然像马云说的,今天很残酷,明天更残酷,后天很美好,但大部分人都死在明天晚上,看不到后天的太阳。
我有点诧异的时,电影写实的程度简直比生活更生活了。
从苦苦争取到乐团的核心鼓手到看似顺风顺水的成就天才之路,当所有人都以为千里马遇上伯乐的时候,当所有人都以为少年A把所有爵士鼓设备都封起来放弃结束的时候,电影来了个写实的峰回路转,化身为爵士吧里一个钢琴老头,跟少年A不期而遇,最后所有人都以为导师F迫切需要A的时候,都以为导演给电影来一个俗套的完美结局的时候,导师F却是在这场盛大的音乐会前奏给A挖了一个大坑,是,对的,他就是这么小气的,他就是这么恶,人性本善,无论你是上下层的人,都一样。
又要来一句俗套的鸡血了:成功总是留给有所准备的人and”一无所有的人“,之所以说一无所有,就是那些什么都没有了,只剩劲头只剩信心的人。
someone like Andrew,即便是被坑了,也能力挽狂澜,真实生活里不是没有,而是生活没那么戏剧性而已。
一无所有的Andrew,只剩一身劲头无处发泄,冒着从此身败名裂的风险,放手一搏,从心身地投入到自己的节奏,一句I will cue U ,从导师手中夺回主导权,也夺回了压抑多时几回会把自己窒息的自尊心。
题外话:自尊心倒真的不是用来倒数显摆的武器,把它藏在心中吧,像Andrew一样,千万不要以为努力付出就理所当然会收获了,生活又不是淘宝,不是你付了就能收。
像Andrew这样的还是个例吧,套用一句《三大傻》里的台词,追求卓越吧,成功会不经意追上你的。
Part.B.关于Andrew:要么孤独,要么庸俗关于Andrew放弃与Nicole的恋情选择了全身心投入爵士鼓事业,我想谈一下A与N和平分手的对话跟片尾A打的那通邀请电话。
以下是:电影《爆裂鼓手》Andrew放弃与Nicole的恋情,还算和平的分手时候的对话:Andrew:——我会一直追求我所追求的,所以练鼓时间越来越多,能陪你的时间也越来越少。
——而当我陪你的时候满脑子都是练鼓,爵士跟乐谱,所以你迟早也会讨厌我。
之后你就会抱怨我没有腾出 更多的时间去陪你,因为你会越来越没安全感。
——而且你一开始说少打点鼓,我就会开始厌烦你,再然后只能彼此憎恶,那就不好看了。
——所以长痛不如短痛,我们分手吧,因为我想更优秀。
Nicole:——你还不优秀么?
——我想成为最伟大的。
——你就那么确定有了我就成不了优秀的人?
——因为我是个不知道自己想要什么的女孩。
——而你有理想,你能成功,我只会被人遗忘?
——所以你不可能有空陪我,因为你有更宏远的追求?
恩,咋一眼看上去,的确是一段很伟大但在果然看来又很扯淡的分手对话。
当国外友人的电影在讨论分手都已经上升到精神层面的时候,我大天朝还停留在你牙膏老是挤中间马桶不抽水这些琐事,当外国友人在谈论婚姻都已经谈到多性共存的时候,我大天朝还停留在讨论该不该与父母同住呀blahblabla.......其实我这篇文章该是《当我在谈论分手的时候我在谈毛线?
》,好了,够了。
再咋一眼看上去,国外友人原来不止是科技比我们进步,谈恋爱婚姻也比我们先进呀?
好,再看看吧,其实那对或者那几对情侣和平分手的理由都不外乎都是那几样了:“你很好,只是我不够好Or你不好,我想更好。
”That‘s all,只是前者的你很好,国人所领到的好人卡围起来都能绕地球不知道几圈了,而后者的我想更好就国外普遍一丝。
说到这里,突然想起用到俗烂的大话:“要么孤独,要么庸俗。
”要是说Andrew是为了不庸俗才选择孤独的话,那么放眼我大天朝的话,就是要么成功,要么屌丝来形容最好不过了。
其实想到这个也是因为前几天看到一篇文章《你“没人要”不是因为你没钱》,里头有些朋友的回复特别极端——“没钱就不要谈爱情”。
恩,是挺mean的一句话,不是没钱不要结婚,而是连爱情也别谈了,没结过婚,也没试过有很多钱,所以这个话题我就不多作评价,等哪天我结了再讨论吧。
先回到这句被滥用了的大叔名言上吧,叔本华在《人生的智慧》里的原话:大致而言,一个人对与人交往的热衷程度,与他的智力的平庸及思想的贫乏成正比。
人们在这个世界上要么选择独处,要么选择庸俗,除此之外,再没有更多别的选择了。
这段话被后人总结为“要么庸俗,要么孤独”。
其实”没钱不要谈爱情“这句大白话放到哪个阶段都套用得上得:上高中那会青春特征比较明显,长了满脸痘痘,所以没脸蛋就不要初恋。
上大学那会青春特征倒是没了,可长了颗死磕学霸的心,所以没时间就不要初恋了,上了班这会青春跟春天都干瘪了,可上进心又长了出来还长到脸上了,所以我是再也没有时间去初恋了。
一转眼,青葱叫春时光都过去了,剩下的是什么,奋斗奋斗再奋斗,赚钱赚钱再赚钱。
等钱赚了,功成了,名就了,凤凰了,又嫌弃姑娘没貌,有貌的又质疑不是真心,何苦呢。
可是,能在大天朝涅槃成了凤凰的有多少人,还不是一大批一大批朝九晚五的上班族,上班墨迹下班与大V掐架的屌丝在感慨,我不是没本事谈恋爱,我只是想先把钱赚了,人脉拢了,资本攒了,成功了再去谈一场纯洁爱情。
其实调侃吐槽blahblahbla的最过瘾了,但我想说的是,有这种心态的人挺可怕的,说得好像没青春痘了高中就能初恋,说得好像不去学习大学就能泡妞了,说得好像赚了好多钱就立马有爱情了。
承认吧,多少因这句话而自High的“孤(diao)独(si)”的灵魂,多少个冠冕堂皇引用了大叔的这话为自己辩护的你们,承认这句话的作用不过是在孤寂夜深里撸完一把的一个extra高潮吧,然后再:孤独“地告诉自己比别人高出一筹。
承认吧,那些恨不得把”要么孤独要么庸俗“都纹在身上的人,这里面又有几个是真正的“孤独”呢?
我是怕,那些口口声声,乃至带着众人皆醉我独醒的姿态所宣称的孤独,不过是不会交际、害怕交际的托词罢了。
他们原本渴望爱情渴望拥抱,但碍于自尊心都长到脑上了,只能对向宣称,我在长痘,我在啃书考试,我在努力赚钱而已,不是我没想去找,更不是我找不到,不过是我孤独不甘庸俗,不过是要么成功,要么就屌丝的奇怪理论。
在我看来,叔本华所说的孤独,更应该是一种享受,一种经过利弊权衡后的理性的选择。
还在读大学的男女朋友,很多时候都跟我聊到这个话题,该不该恋爱?
每当问到这个问题的时候,我就想说,成年人谈的恋爱不是该与不该而是能与不能。
千万不要把因为自己的”美貌“”自信“”能力“这类主观问题归咎为我只是专心学习,我只是专心考研,我只是专心长痘,我专心撸呀撸。
爱情在哪个阶段开始都不重要,只是真的要考虑实际情况来说的话,在同龄结婚几率已经低得不能再低的当下的话,我只想说,纯粹的爱情你在校园里都找不着你还指望在如今这个被龌龊了被妖魔化的社会吗?
在我看来,一旦在上学上大学的时候就形成这种心态的话,是一件挺可怕的事情,它会直接影响到你毕业以后工作处对象的心态,说得好像所有东西都只是简单的付出收获的逻辑问题,物质是爱情的必要条件,对的,但肯定不是唯一单一的条件。
借用杨奇函的一句话吧:每当我们以最龌龊揣测这个复杂的世界,它的纯粹都让我们震惊。
很多时候,这种孤独不是“选择”,而是“逃避”。
很多时候,我们都是“不得已”,是“无可奈何”,但又怎样,承认呗,摆正心态,我现在就是没女人,没女人都不会死了,承认一下就会死吗?
再回到电影本身吧,Andrew的孤独是他选择的,并且是毫不犹豫的选择了爵士鼓事业,放弃了Nicole对其的爱慕。
而当脱去孤独即事业的光环以后,他也就不得不面对自己是一个守在电视机旁吃着爆米花的屌丝了。
所以当拥有意味着屌丝逆袭的机会的时候,Andrew也没再三考虑,直接接过机会,并且兴高采烈地邀请EX—Nicole。
这个时候的Andrew显然已经懂得,成功与美女从来不是二选一的命题,而只是有没本事二选二的道理。
我不晓得当时如果还是空窗期的Nicole会不会重新投入Andrew的怀抱,但即便她是单身,尽管她还去了JVC演奏会,但她看到爆裂鼓手A的疯狂表演以后,会不会还是会迟疑不敢再次靠近了呢。
又假如要是单身的Nicole去了演奏会,而A只是为了她而演奏的话,那结局会不会就是不爱江山爱美人了呢?
但我觉得不会了,一个不疯魔的人,怎么能成活呢?
其实我对Andrew还是非常有好感的,那些孤独的天才都很混蛋,但所有的混蛋挺庸俗的。
PS:个人其实不喜欢给自己贴标签,更不喜欢别人给自己贴标签,所以要是文章里有关于屌丝,凤凰男,之类的提及到,就实在抱歉了,请勿对号入座,谢谢也多谅解。
PPS:希望你也能认真看完并且按下喜欢,因为对上的两篇文章都是收录转载的比较多,我是希望在收录的同时也能按下喜欢,因为这个喜欢的数量很多时候也是对豆瓣写作者的一些肯定,这样可以让更多的人看到自己所写的文字,谢谢。
2015-01-0815:40任意门福利:http://www.douban.com/note/477386578/#sep
(前排提醒:是学术垃圾的搬运) 摘要《爆裂鼓手》是美国重要的剧情音乐片,在镜头和衔接上极具特点,呈现不少经典的剪辑片段,也因此获得奥斯卡最佳剪辑奖。
精彩的剪辑不仅能够实现视觉上的连续性,还能通过画面和镜头组接,强化影片的视听效果,反映拍摄者的意图,进一步起到抒情和表意的功能,承载批判思想,为影片的叙事提供辅助。
文章以剪辑为切入点,通过对叙事内容和叙事节奏两个方面的分析,探究影片的剪辑在叙事层面的作用,并挖掘其中隐藏的导演的作者性和价值取向。
关键词:《爆裂鼓手》;剪辑;镜头;节奏 1 导言《爆裂鼓手》是2014年布伦屋公司出品、索尼经典影业发行的剧情片,由美国导演达米恩·查泽雷根据自己的真实经历改编并执导,迈尔斯·特勒和J·K·西蒙斯主演。
影片被美国电影学会(AFI)评为年度十佳电影,并在第87届奥斯卡金像奖中获得六项提名,最终一举拿下最佳男配角、最佳剪辑、最佳音响效果共三项大奖。
片名“whiplash”是热爱音乐的鼓手Andrew第一次参与校爵士乐队排练时的曲目,英文含义为“鞭打”,暗示魔鬼导师Fletcher极具争议的教育方式。
成长在单亲家庭的19岁少年Andrew一心想成为顶级的爵士乐鼓手。
他幸运地被Fletcher选中进入校乐队,却在其狂躁、喜怒无常的教育风格中陷入对完美的偏执,用非常规手段挑战极限,对音乐的初衷变为和Fletcher近乎疯魔的对决。
故事的情节并不复杂,但整体节奏非常快,人物冲突不断升级。
尽管导演达米恩·查泽雷认为结局实际是悲剧,但精彩的剪辑完美地融合在电影的叙事结构中,在叙事内容和叙事节奏上起辅助作用,既能提供循序渐进的紧张感和大起大落的酣畅感,又能促使观众对影片内容进行深思。
2 叙事内容:斯巴达教育的悲剧电影需要通过镜头来说话。
镜头能够反映拍摄者的意图,因为观众可以从它拍摄的主题以及画面的变化,感受创作者透过镜头所要表达的内容。
在《爆裂鼓手》的镜头中,视角、景深、角度、轴线、光影的特点能够表现出人物在现实和心理上的对立、冲突和融合,并进一步流露创作者的情感倾向。
2.1 视角:主观心理当一个镜头的空间截取让观众认为是角色的目光看到的取景时,就可称之为主观镜头。
[1]在主观镜头中,观众所见与角色所见完全相同时,能够最大程度地感受到剧中角色对世界的感受。
《爆裂鼓手》中使用了大量的主观视角。
一种是人物的主观镜头,焦距、运动、构图以及画面的其他控制因素都反映出角色的主观感受。
Andrew在还未进入校爵士乐队时曾在门外偷看,这一主观镜头存在明显的暗角,符合他趴在门缝上的状态;镜头最初比较晃动,但最后定格在乐队的鼓手身上,符合他的偷看时的视觉状态和人物目标。
通过一组主观视角,便能产生强烈的代入感。
图1 Andrew偷看乐队排练的主观视角主观视角和人物视线相配合,具有极强的连贯性。
在影片结尾高潮Fletcher挑衅Andrew后,他在前台介绍曲目时并没有给正面镜头,而是顺着Andrew的视线给背面镜头;之后Andrew看向其他乐手,乐手的侧面镜头和舞台上乐器的位置关系一致。
每次切换镜头时,都会呈现Andrew的反应,包括神态、视线等面部细节。
Andrew的视线对观众起引导作用,让观众对下一个镜头的画面内容产生心理预期。
由此,既可以达到镜头间的顺畅连接,也能够让观众带入Andrew的视角,感受到他内心的慌乱。
图 2 通过Andrew的视线衔接主观镜头另一种是跟随式镜头。
从人物背后跟随拍摄的镜头,由于观众的视点与被摄主体的视点重合,因此同样能表现出主观镜头的效果。
[2]在Andrew上台前,影片使用跟随式长镜头,让观众仿佛被Andrew带领着参与故事。
镜头的特点如路过Fletcher身旁时却不做任何停留,其中略微的僵硬感传达Andrew的紧张与焦虑。
图 3 跟随式镜头 表现主观效果可以说,《爆裂鼓手》是一部优秀心理学电影,Andrew的心理变化是故事的重点之一。
因此,大量的主观视角为观众呈现Andrew的心理世界,深思影片所反映的社会问题。
2.2 景深:精神状态除了主观镜头,《爆裂鼓手》使用大量浅景深镜头,使主体和背景分离,在突出主体的同时,给观众代入多种不同的情感。
Andrew十分内向、不自信,在被同学说坏话、被老师辱骂时,都没有反抗的行为。
与之对应,影片采用浅景深镜头,反映Andrew的孤立感。
在与喜欢的女孩Nicole对话时,景深较深;对话一结束,景深迅速变浅,Nicole的身形虚化,暗示她并不能让Andrew有太多挂念,这一点在之后的分手原因中得到印证。
同样,在走廊行走、乐队训练时,镜头中只有Andrew是清晰的,人物忽视外部世界,只注重于自己的内心的音乐梦。
浅景深在Andrew敢于还击后依旧存在,或是出于紧张,或是出于恐惧,但都引导观众注视他坚固的精神世界。
图4 浅景深镜头 注视精神世界2.3 轴线:矛盾冲突轴线原理是传统影片剪辑的主流规则,需要在轴线的一侧区域内设置机位,以保证观众视觉和心理上对空间感的认知不产生混乱。
《爆裂鼓手》中既有对轴线原理的遵循,也有对其的突破,主要取决于画面内容。
当场景氛围比较平和时,如Andrew和父亲在影院的对话,以及在餐馆和Nicole的聊天中,影片采用标准的正反打镜头;而当矛盾冲突十分激烈时,导演选择突破轴线原理,用越轴展示画面中的不稳定因素。
Andrew因为节拍问题而接连被Fletcher扇巴掌,随着数拍子的节奏和扇巴掌的声响,人物的左右位置不断变化,连续两次发生越轴。
图5 越轴镜头 激化矛盾冲突在这一组对话镜头,对话速度、剪切频率和节奏都很快。
导演想表现激烈的冲突,体现Fletcher的严厉,如果只采用一边的的镜头切换,人物位置转变单调,难以营造心灵上的震撼。
所以采取越轴的方式,加快节奏,同时带来景别上的刺激,加深观众的心理刺激度。
因为观众更多的注意力在人物的矛盾冲突中,且剪辑点和耳光声重合,所以越轴带来的暴力感很好地掩盖不适和迷茫。
2.4 角度:身份压迫不同的拍摄角度会给观众带来不同的心理感受。
拍摄角度能表现作者的不同创作意图,产生特殊的画面表现力和美感。
《爆裂鼓手》中多次出现Fletcher的仰拍镜头,表现他作为魔鬼导师的身份压迫感。
在Fletcher吼骂疑似走音的长号手Fudd时,几次对Fletcher的大特写镜头都是微仰拍的视角,显现出人物的高大和无形的压迫感;对于Fudd而言,不仅角度是平视,而且画面有一半被Fletcher的手臂遮挡,人物的弱势地位由此显现。
图6 仰视镜头和俯视镜头 体现身份地位不同的位置关系也可以传递不同的情感倾向,仰拍角度越大,传递的压迫感越强烈。
[3]在最后的表演中,Fletcher向Andrew挑衅时,镜头是微仰拍;一曲终了,Fletcher成功让Andrew难堪时,仰拍的角度明显增大,这是他征服感最强的时候;之后,Andrew掌握了表演的节奏,Fletcher的权力下降,角度变小;最后,两人关系在音乐中转变,达成完美默契的沟通,拍摄角度继续减小。
图 7 不同仰拍角度传递的不同压迫感但是,尽管Andrew在表演中不断掌握话语权,但在两人的关系镜头中,他的镜头始终是俯拍,而Fletcher的镜头一直是仰拍。
这蕴含着导演的思想倾向,即Andrew实际上没有赢过Fletcher,他依旧陷入Fletcher斯巴达式的教育中。
这正是影片的悲剧性所在。
2.5 灯光:反传统反励志光线是镜头造型的基础。
由于光线的变化,拍摄对象的形状、质感、明暗层次等要素呈现出丰富的多样性,让镜头通过光影展示意境。
顶光摄影使演员的面部表情很不清楚,眼睛只能呈现出两个黑暗的阴影。
[4]因此,这种布光方式在人像摄影中不受欢迎。
但《爆裂鼓手》多次使用反传统的顶光,体现人物的神秘感和危险感。
有观众认为《爆裂鼓手》是“两个疯子互相成就”的故事,而在影片伊始,相同的灯光效果就已暗示这一共性。
长镜头逐渐拉近Andrew,之后Fletcher进入,白衣的强反光性让Andrew在视觉上处于光明的一方,产生被黑衣的Fletcher压迫的效果。
但实质上,两人都处于顶光下,人物的眼眶、颧骨如凹陷般被阴影笼罩,暗示虽然两人明面上矛盾冲突不断,但在骨子里是相同的,即对艺术的疯狂。
图8 顶光表现神秘和危险按照以往经验,《爆裂鼓手》应当是一篇小人物经过努力与磨难后取得成功的励志故事。
因此,最后的反转才让人措手不及。
但是,影片开头的反传统布光就已表明立场[5]:Andrew和Fletcher都是危险的疯子。
由此,影片通过呈现英雄的悲剧故事,流露出反励志的思想。
[6]3 叙事节奏:螺旋上升在《爆裂鼓手》里,叙事节奏所带来的震撼感极其强烈,因为影片做到了内容节奏与蒙太奇的相辅相成。
内容节奏指由情节发展的内在矛盾冲突或人物的内心情绪起伏而产生的节奏,通常以演员的表演为基础。
[7]《爆裂鼓手》“音乐片”的特殊性导致其节奏的来源有二,即音乐和人物情绪,并通过景别、镜头长度、运镜等来辅助呈现。
3.1 音乐节奏节奏原为音乐术语,指音响运动合规率的周期性变化。
《爆裂鼓手》的故事与音乐密切相关,片中有大量的听觉元素,它们和画面内容之间存在规律性,这种规律形成影片的节奏。
首先,影片在声画上最显著的特点是将强拍作为剪辑点。
剪辑点选在音乐的节奏点上,通过镜头的变化获得视觉上的节奏感,即“让画面跟着音乐走”。
在开头,由于影片的拍摄基本上在洛杉矶而不是纽约完成,所以需要通过户外镜头,迅速让观众相信故事发生在纽约。
在这组空镜头中,几个剪辑点都在旋律的重音上,借助强节奏感的爵士乐,能够十分容易地让观众接受纽约的城市氛围。
图 9 渲染纽约城市氛围的空镜头其次,从宏观层面而言,声画在时间序列上的关系体现Andrew的成长历程。
开头一片黑暗,只有鼓声缓缓加快,乐音为先,让观众预先捕捉到严肃的气息,在片头就给情绪定调。
[8]第一次参与排练时,Andrew的每一个活动都慢了半拍,体现了他深深的不安。
排练后,Andrew怀着不甘,忍受痛苦挑战极限地练习,剪辑使画面上的鼓点节拍落后于声音上的节拍,说明他仍未达到理想的境界。
在最后的反击曲上,Andrew的动作掌握着画面的构图与节拍,达到了追求的目标。
由此可见,音乐的节奏与画面融合,通过Andrew丢失节拍后又找回节拍的细节,讲述人物成长的故事线。
[9]最后,结尾的表演是镜头、剪辑与音乐的综合应用。
镜头的大特写和中近景的切换,以及固定镜头和摇镜头的交替,都伴随着音乐的旋律和节奏。
当音乐节奏短促激烈时,乐手们的特写快速交叉组接,每个镜头的停留时间都很短,紧张感油然而生;当音乐平滑舒缓时,流畅的摇镜头扫过乐手们,缓冲了之前的焦灼感。
慢镜头如安德鲁的汗水在鼓面上跳跃,和快速剪辑的组接能够形成强大的视觉和心理落差,使观众的心理情绪被画面牵引。
剪辑配合音乐的运动,张弛有度地形成节奏感。
图10 舒缓的摇镜头 和 快速剪辑的特写镜头3.2 情绪节奏节奏不仅仅局限于声音,在情感方面也有所体现。
早在蒙太奇理论建立初期,就已证明剪辑具有情绪感染力。
在《爆裂鼓手》中,故事内容和剪辑完美呼应,情感会先上升到一个极高点,随后会稍微回落,下一幕又略微上升,并在这种螺旋式结构中不断高涨,最终升华。
因此,剪辑需要配合故事,在情绪激烈处起到烘托作用。
以Andrew的第一次排练时最激烈的两个情绪点为例。
Fletcher进教室时,呈现的先是闹钟的特写,随后闹钟的取景范围不断缩小;接下来一系列镜头画面是学生起立、老师特写、放书,剪辑速度极快。
大量的特写镜头和学生的情绪相符合,使Fletcher严苛的形象在还未表现时就流露,渲染紧张的气氛,形成影片节奏的变化。
图 11 Fletcher进入教室前的镜头组在因Andrew的节拍问题而大发雷霆前,Fletcher在大全景中迅速抬起手臂收势,下一镜中转为中特写呈现。
一个很短促的动作却使用两个镜头,具有力量感。
之后Fletcher指出Andrew节拍不稳的问题,他在视觉上所占的空间越来越大,从而产生越来越强的压迫感。
由此,观众将”压迫感”和“Fletcher的距离”之间建立起统一的关系,所以在他转身离开时,压力感倏然下降,导致被飞来的椅子吓到,Andrew和观众的节奏被打乱。
之后,镜头失去稳定,映射局势的混乱和Andrew内心的失控;再加上暴力刺激的越轴镜头,人物间的矛盾和冲突达到极值。
剪辑和人物的情绪配合,能够产生新的情绪感染力。
图 12 人物距离和压迫感的关系4 结论《爆裂鼓手》的剪辑在叙事中发挥重要作用。
镜头的主观视角和浅景深的特点,力图让观众与Andrew共情,展现他孤独却强大的精神世界,为从心理学角度解读影片提供了可能性。
在影片中,Andrew和Fletcher是矛盾的两个个体,导演通过对轴线原则的突破,加快节奏,放大两人间的矛盾冲突。
镜头的角度说明Fletcher始终是这组关系中的上位者,因为尽管Andrew最后找回了自己的节奏,但他仍是通过Fletcher遵循的、饱受批评的斯巴达教育方式;究其原因,影片的布光中已略知一二,两人虽然着装不同,居于黑白两极,但都在顶光之下流露出潜藏的神秘和危险,实质上都是为了艺术不顾一切的疯狂之人。
故事终了,却让人久久不能忘怀,原因在于剪辑对节奏的辅助。
电影剪辑带来的音乐和情绪的节奏,丰富了电影的表现力,尤其是《爆裂鼓手》中运用的多种剪辑技巧,如特写镜头的大量使用和快慢镜头的交替组合,使得音乐题材的作品突出了自己的视觉特性。
达米恩·查泽雷通过剪辑在内容和节奏两方面的作用,在视听盛宴中载入反励志的负能量:追求艺术的道路是孤独的,其中的美好和艰苦只有自己知晓。
由此引发观众深思,唤起悲悯之心。
[1] 大卫·波德维尔,世界电影史[M],北京:北京大学出版社,2014:p.142。
[2] 朱尉,贺清,运动镜头的功能和表现力[J],青年记者,2008年,第32期:p.73。
[3] 甄桢,张苇,论动画电影镜头角度的心理暗示作用[J],艺术与设计(理论),2019年,第2期:pp.122-124。
[4] 李瑞,戈登·威利斯:电影光线的心理大师[J],电影评介,2018年,第6期:pp.60-62。
[5] 杨箫箫,《爆裂鼓手》对惯性传统的"逆反"[J],青春岁月,2018年,第11期:pp.94-95。
[6] 安莹,从反类型叙事看达米恩·查泽雷的作者性[J],电影文学,2020年,第10期:pp.66-70。
[7] 赵世佳,刘学政,论电影叙事节奏的来源及关系[J],电影文学,2020年,第18期:pp.20-26。
[8] 李稳,4K数字电影剪辑技术研究及应用[D],长沙:湖南大学,2015。
[9] 王文涛,奥斯卡最佳剪辑是怎样炼成的——论电影《爆裂鼓手》的剪辑艺术[J],电影评介,2015年,第6期:pp.31-34。
学术垃圾搬运完毕感谢看到这里的您(T▽T)
在看这部电影之前就已被剧透说这不是一部传统意义上的励志片儿,所以心里早有准备。
一边看着长得有几分神似扎克伯格的男主被导师骂得狗血淋头,一边盘算着男主要流掉几公升血汗,换过几箱创可贴才能熬出头,然后一鼓作气用鼓槌打爆导师那铜钹一样光亮的头,奏出一首为艺术洒狗血的凯歌。
当J.K.西蒙斯所扮演的导师,冷冷的说出:“i know it was you”,我才意识到为啥这片儿不是什么励志片儿,因为这完完全全就是一部货真价实的恐怖片儿好么。
我不知道有多少人会像我这样,从小时候起就做各种各样的噩梦:梦到被人追杀,逃命路途漫漫无尽头;梦到被怪兽围攻,逼退到角落无处可盾;梦到被遗弃在荒野,陷入无穷无尽孤独恐惧的颤栗中。
然而,最为真实的噩梦,是梦到考试没有带笔,梦到考试迟到,梦到卷子上的题一个也不会做。
而这部电影,就是把男主活生生的扔进萦绕我童年的各种噩梦之中。
你以为你被导师男神青眼相看了?
不不不,你只不过是被找来翻乐谱的小透明备胎。
你以为你抓住机遇转正成core part了?
不不不,分分钟就有长得比你高比你帅的小鲜肉替换掉你。
你以为你为了练习起早贪黑,磨破皮磨出血,丢掉尊严丢掉妹子,就能获得赞赏了么?
不不不,这是你应该做的,你还需要练得更多做得更好。
哪怕你不顾车祸伤痛,头破血流的赶来演出,你以为就能获得爱岗敬业的劳模称号了么?
不不不,You are done。
甚至在后来,你以为你们终于摒弃前嫌,可以抓住机会重新赢取自己的前程。
你紧张而又兴奋,额头上沁出细细的汗珠,你在裤子上摩挲着擦掉手心的汗,等待着击打出人生的新篇章,却全然不知自己只是一头等着被宰杀的羔羊。
“Upswinging”吹响了屠杀的号角,你仓惶的挥舞鼓槌应战,鼓点凌乱,你落荒而逃。
在这里必须点名表扬一下J.K.西蒙斯蜀黍,真的演活了这个变态导师。
观影过程中我曾无数次想抢来各种乐器砸爆他的头好让大家从噩梦中苏醒解脱。
尤其是他在说完“Upswinging”后转身凝视男主的镜头简直可以入选我最害怕年度十佳恐怖画面。
我身边的妹子当场被吓得不敢看下去,并在看完此片后纷纷表示晚上会睡不着怕做噩梦。
他是噩梦。
可是人不能因为怕做噩梦就不睡觉。
电影最后男主怒反舞台,以一曲令人血脉喷张的Caravan大逆转,鼓槌飞舞,汗水飞舞,鲜血飞舞,以技艺,佐愤怒,和激情,最后击打出令人惊叹的solo。
从导师最初的尴尬惊讶,到中间的手势引导,再到最后的嘴角微笑,你知道,他们在这绵密的鼓声之中获得了生命的大和谐(大误)。
从结尾看,这算是励志片么?
男主终于奋起反击证明了自己,于是可以大步迈向人生巅峰了么?
可为什么我感受不到丝毫激动,只觉得无限疲惫和唏嘘?
永远不会满意的导师,永远等待你挑战的极限,你知道这一切没有尽头。
电影里用死亡,用车祸,用折磨的训练,用报复的阴谋告诉你,这是一种病态的师徒关系。
所谓的奋斗,所谓的挑战,所谓的至臻至美的追求,通通化作张开血盆大口的鬼怪,一口一口的吞噬掉了你的健康,你的爱情,你的生活。
你知道你最好的选择是避开这个魔鬼,可是你没有。
因为你说:“I thick being the greatest musician of the 20th century is anybody’s idea of success”, ”I’d rather die drunk, broke at 34 and have people at a dinner table talk about me than live to be rich and sober at 90 and nobody remembered who I was.”这是你的想要的人生,所以,别指望光从“good job”的赞美里打磨出你的传奇。
时隔多年的update:How to truly listen | Evelyn Glennie---原文分界线 一开始我还带着不屑,因为影片呈现出的爵士乐团跟我所经历的完全不一样。
侮辱性的语言和暴君式的指挥,活脱脱把爵士乐团变成了血汗工厂。
作为学古典音乐出生的音乐生,我一直很向往爵士乐团的自由欢乐,羡慕爵士乐手才华横溢的即兴演奏能力。
这样颐指气使的指挥出现在交响乐团里反而不会让我觉得奇怪。
但是能够如此霸气地人身攻击+满嘴粗话的指挥我还真没见过,因为所有的指挥101入门课都会教你”How to be a good conductor?” 而在这个问题下面列出的1-100条答案里绝对不会出现“insult the percussionist's jewish mother”这一条。
直到我听到了这句台词: - “Dying broke and drunk and full of heroin at the age of 34 is not exactly my idea of success.” - “I'd rather die drunk, broke at 34 and have people at a dinner table talk about me than live to be rich and sober at 90 and nobody remembered who I was.” 我开始被这种追求极限追求完美的情绪被点燃,看到了几年前的自己以及内心偏执的那一面。
看到他滴下的血就像看到我手指上厚厚的茧,只恨它们没有更厚,厚到可以让我成为“one of the greatest”。
看到他忍住心里的痛苦面无表情地跟女友分手,而女友含着泪确认”你觉得我会阻碍你的成功么?
“我激动地想替男主回答“yes!
yes!
yes!
”因为在我们的生活中,每天大部分时间都花在练琴,学习,思考,甚至创作上,而这些都需要独自一人完成,像修行与打坐一样。
我在男主身上看到了我身边人的影子,因为没有办法达到自己最完美的状态而抑郁,焦躁,性情大变。
“Not quite my tempo!! Faster! Faster!!!”然而无论是Andrew还是Fletcher,都像台机器一样。
没有情感和乐感的机器。
音乐不是一场男子100米决赛,音乐的好坏更不是依据快慢来断定的。
你可以带着感情去跑,你也可以想着“待会儿我要吃什么”去跑,你也可以放空去跑,最后看的反正都是秒表上的数字。
严格遵从谱子上标注的四分音符=208,不代表你能演奏出最动人的音乐。
演奏家就像魔术师一样,能在此时此刻的现实世界里创造出的另一个平行空间。
钢琴家可以无视黑暗中的上万只双眼而沉浸在一束黄光之下,单枪匹马如入无人之境。
此时的他可能身处1830年的波兰,或是1750年的维也纳,指头下正在创造一个脱离了当下的声音世界,慢慢地,一点点地把听众卷进一副历史与情感的长轴。
真正的Charlie Parker并没有被Jo Jones用cymbal差点砸成脑残。
在他的自传里,Cymbal只是砸在了地上,发出叮咚的声音示意他滚蛋 。
第二天他也没有洗心革面化身机器人开始疯狂加速,而是在接下来的一年里开始了系统的学习,包括音乐理论,以及大量地听大师的演奏,慢慢变成了融会贯通的大师之一。
Miles Davis也并没有因为专辑里常常出现椅子轻微吱吱叫的声音把录音师炒鱿鱼,这独特的录音室噪音反而成为了佳话,音乐评论员们不停津津乐道,赋予其“爵士乐的时间感与空间感”。
Dave Brubeck漫步在1950年的土耳其,来自异域的灵感穿过了一个奇思妙想和才华横溢的大脑,从而诞生了美妙的五拍子爵士乐“Take Five”。
这才是音乐的灵魂。
整部电影唯一能让我感到灵魂的一刹那,是当Fletcher在酒吧里弹琴的时候。
脸上的表情像极了一个正在享受音乐的演奏者,那随着不和谐的小二度音程而挑起的眉毛,和回到主和弦时的解脱的笑容。
至于Andrew最后旁若无人的报复和令无数观众血脉偾张的独奏,放在现实生活中只能对他说一句good luck了。
少年,无论你手速再快,也仍然无法成为Charlie Parker了。
因为你没有灵魂。
看这部电影有两个感悟,第一、嫉妒和怨恨可以激发人的斗志,但是热爱才能把人带到更高的层次。
一开始老师的一句话,一个眼神Andrew都很在意,在意到不敢表现自己,不敢将自己的真正情感激发出来,这时候的Andrew是活在老师的“节奏”中,老师说的最多的话也是 “not quite my tempo”。
老师的一句表扬他会微微一笑,老师的冲他怒吼他会默默流泪,因为别的鼓手被表扬,他会当面顶撞老师。
老师甚至故意安排其它鼓手跟Andrew竞争上台的机会,从始至终他都活在老师“话语中”。
这种嫉妒和怨恨态度激发出一个一心想成为最优秀的鼓手,Andrewq只能自己当第一,别人不能比得过自己,所以他每天刻苦练习,创可贴用了一片又一片就是为了让敲鼓的速度比别人快。
但是成就Andrew的还是他自己,Andrew是怀有真正热爱的drummer,这种感情超越了与别人竞争的动力,别人上台需要乐谱,而Andrew在没有谱的情况下上台演奏,乐谱早已经在他的心中。
在最后上台演奏的时候,Andrew才真正找到了自己的“节奏”,这段演奏的乐谱只有在Andrew心中,最后老师终于愿意配合Andrew心中的乐谱进行指挥。
Andrew抹杀掉了之前的自己,他不再是一心想成为第一的鼓手,而是真正找到了自己的“Tempo”。
这个节奏象征着别人评判和眼光,当Andrew不再在将老师的“Tempo”当成自己的“节奏”,不再追随别人的眼光和评论,而是自己创造出属于自己的“Tempo”,这才是真正的大师技艺。
第二、There are no two words in English language more harmful than "good job".这句话的含义并不是让人去刻意追求完美,而是每天都要对自己有要求,每天哪怕进步一点点。
永远不要停留在别人口中的“good job”.那是别人标准,而真正的标准应该是由自己来定。
我想成为什么样的人只有自己知道。
在生活中有很多时候我们不知道该如何选择,我们会考虑经济原因,家人朋友的态度等。
其实做选择时你只要在心里定一个目标,看看自己做的选择是否理目标更近。
太恶心了,这是我这辈子看过的有意无意间就侮辱了Jazz的电影里最恶心的一部,真要吐了
表面上是“撕逼大战”,其实是反心灵鸡汤的励志故事。爵士乐拍出了《全金属外壳》和摇滚乐的味道,观影过程心惊肉跳,结尾热血沸腾出一口气。中国有句古话“教不严,师之惰”,这是一个让所有人害怕却抱有期待的老师,不成疯魔不成活,西蒙斯演的太好。。这片可能得不了奖,但会赢得很多人的喜爱
其他再怎么好,要是跟我说爵士得这么玩儿,我真觉得跟竞技体育没啥区别了。
臭傻逼!
看到好纠结这样真的不会爆血管而死吗总觉得最后应该敲完最后一下然后一口老血吐在鼓面才对....虽然这戏燃爆了而且不疯魔不成活的精神真的好震撼镜头画面什么都好赞!但是最大问题是我就真的没有很喜欢这个主题咯好病态唉整个人都不好了
本片的主题不知道是不是质疑打压式教育。演技等方面确实不错,但没啥惊艳的感觉。侮辱+打压的高压教育铁定是不行的。这样确实能筛选出一批抗压能力强的人才,但很多抗压能力不强的人才和普通学生沦为牺牲品,是一种价值偏向明显的功利主义。且这种教育绝大多数情况下的作用是筛选而非培养。所以高压教育最大的受益者还是教育者自己,通过高压可以塑造出服从和个人权威,将各种侵害合理化。本片的老头甚至有职业道德问题,在专业舞台故意找荒废许久且和他闹过大矛盾的学生,还不给人乐谱也没让提前练习。表演失败对其他队员们和观众的负面影响他是一点不在乎。再就是过去的成功学生明明抑郁自杀,他却对学生说是车祸死的,不就是为了掩盖自己高压教育的弊端?
不符逻辑的扭曲人格和不符逻辑的剧情发展以及不符逻辑的SB世界观。把这部电影炒得这么神乎其神这件事本身就太SB了,果然M的世界正常人和S都不能懂。
非常。非常。不喜欢。艺术这种东西不是靠导师暴力逼迫就可以的。导演你有想过你这样会误导多少小朋友吗?#演技还是妥妥的#
励志你妹,鸡汤你娘,努力就好是废话,干得不错是毒药,人们只看结果
成功就是好吗?只有成功才能值得尊敬?天才是练出来的吗?他们一直忍受暴君,暴君也专挑软柿子捏,我觉得那个指挥至少应该学会尊重他的乐队成员,而不是把他们当做让乐器发音的工具。毕竟每一个人都是有自己的个性和灵魂的。
在戛纳看的唯一导演双周片,圣丹斯最佳。重心都在打鼓上,就像剧情交代的那样,连恋爱都没时间谈。老师的魔鬼咆哮,师生的互相报复,对打鼓的大段展示,追求速度,咬牙打颤,流汗流血...电影结束后全场欢呼鼓掌,像看了一场酣畅淋漓的现场演出
对爵士乐理解的浅薄令人发指,达米安·沙泽勒这类人就是我最讨厌的那种爵士乐迷
有些片子的确必须要看大银幕,这种沉浸入脑的紧张、焦虑、痛苦、忍耐到爆发才是享受这部电影的正确步骤。Those who cannot do, teach. 看到最后我甚至能理解弗莱彻的痛苦,出了学校他也不过是个寂寂无名的音乐人,人生最大的悲哀无非是带不到一个天才学生,他想毁掉Andrew,但他也比任何人更需要Andrew成功。
第一次排练时被光头佬打,以为是犯罪片,恨不得冲上去把他杀了;然后流那么多血,以为是恐怖片;出车祸后终于暴打老头,以为是复仇片,怎么不一开始就联合同学们来打他,活该;后来俩人在酒吧里聊他们扭曲的价值观,哦吼好家伙原来是爱情片,怪不得张口faggot闭口pansy;最后男猪脚犯了斯德哥尔摩综合征回到他身边,却被早已看穿一切的光头佬耍,被耍了还回去和老头血洒现场达成生命大和谐,才恍然大悟是搞笑片。pua、内卷都去死。一星给Nicole
这乐队毫无凝聚力吧。1000个人里999个被逼的丢了女朋友了要。最后相杀相爱一脸懵逼啊,这就算超极限了?就算逼出来一个,难道不管被逼疯的999个了?而且真正的才能其实是需要沉淀而逼不出来的。
看了这个片子才真正体会到之前经常看到的一种说法,男人之间才有真正的爱情,很多个镜头拍得像男主暗恋Terrence,Terrence指挥的时候男主像和他在做ai。一种纯粹的人与人之间的渴望欲望。
是赞美还是颤抖,面对反社会人格的怒放?师徒俩用极限来磨淬才华、恨不得扼杀对方的疯狂:这个世界有太多优秀,但只有承受过系千钧于一发而不断的重量才能成就伟大。我的年度最佳,J·K·西蒙斯奥斯卡男配有戏了…
这片子是恐怖片吧,演到中间的时候让我想起了曾经支配我的驾校教练还有想问做音乐的人真的有那么颠吗?
所以在你的观念里,所谓的成功就是抛掉其他一切,削尖脑袋去成为你认定的所谓“不错”的人,抱歉,我欣赏佩服你的艺术水平,但你八成有病吧
多亏了结局,不然分数更低。此片其实和天才无关,和艺术也无关,讲的是一种特别世俗的弱肉强食的价值观,你强,我就服你,你弱,我就踩你。你强,我比你更强。从头到尾几乎没有看到任何音乐带来的享受,即便是痛苦也不是来自音乐本身,而是因为丧失话语权?!看不出任何人天才的一面,这是比较要命的